Teaterungdom er nok en gang tilbake på Latter, og denne gangen er det showet Alt er Nytt som står på plakaten. Konseptet er enkelt; komikerne Martin Lepperød og Henrik Farley inviterer nye og gamle komikere til scenen, og de får presentere og teste ut sine nye tekster. Med andre ord, alt er nytt, og vi digger det!
Det er Henrik Farley og Martin Lepperød som står bak konseptet Alt er Nytt. FOTO: hentet fra Latter sin hjemmeside.
Tittel: Alt er Nytt
Av: Henrik Farley og Martin Lepperød
Hvor og når: Klubbscenen, Latter. Tirsdag 17.04.18
Med: Henrik Farley, Martin Lepperød, Henrik Fladseth, Marius Thorkildsen og Christer Torjussen
Kommende forestillinger: 22.05.2018
Anmeldelse av: Stine Sørensen
Først og fremst er det bare å bøye seg i støvet for Martin Lepperød og Henrik Farley. Dette er gutter som kan faget sitt, og vi kan ikke gjøre annet enn å le høyt av alle deres påfunn. De er mestere i publikumsinvolvering, og de leverer den ene hysteriske kommentaren etter den andre. Det er nesten vanskelig å tro at de ikke har noe innøvd manus. Dynamikken dem imellom er glimrende, det er tydelig at disse gutta trives med både hverandre og jobben.
I tillegg til å fungere som konferansierer, trår også Lepperød og Fraley til med god gammaldags teatersport. Også her drar de med seg publikum på en ypperlig måte, og får også vist sine skuespilltalenter i tillegg til komikerrollen. Imponerende fysikk og mimikk sitter som støpt, og vi brøler av latter selv når de ikke sier noe. Når de etter pausen åpner med sketsj hvor Farley drar opp fire publikummere og kommenterer klærne deres, er det ingen i salen som ikke ler!
Klubbscenen var stappet med både unge, så vel som eldre, tirsdag kveld. FOTO: Sandra Lystad.
Først ut av kveldens gjester var komiker Henrik Fladseth. Han prøver ut sitt nye materiale til både stor begeistring og klein latter. Han treffer spikeren på hodet når han prater om runkevaner og terrorisme, mens det slår mindre an når han spøker med noro-virus og Jesus. Nestemann ut er Marius Thorkildsen, som står på Latter for første gang. Han har en talefeil når han skal si bokstaven “r”, noe han ikke nøler med å spøke med. Denne selvironien er helt klart han største styrke. Selv håper jeg å få se han på Latter igjen.
Sist, men ikke minst er veteran Christer Torjussen. For knappe tre uker siden var vi og så hans stand-up, Drittpappa (les anmeldelsen her), en forestilling som rullet inn en 6´er på terningen. Nå fikk vi en smakebit på hans neste show, Idiot, og Torjussen beviser nok en gang sin briljans på scenen. Han snakker om seg selv som en idiot, ekskona som en idiot, og verst av alt, idiotien av å ha lekser! Vi ler så vi griner, og jeg kan nesten allerede nå anbefale å se Idiot når den har premiere.
Alt er Nytt er den perfekte distraksjonen på en ellers travel og grå ny uke. Og med en ungdommelig prislapp på bare 100kr er det også mulig å dra uten å ruinere sin personlige økonomi. Så ta med vennegjengen på et show dere vil le av lenge etter dere går ut av salen, jeg kan garantere at dere ikke vil angre!
Helen Vikstvedt og Jan Paul Brekker er mildt sagt kjente fjes på den norske improvisasjonsscenen, både på teater og i TV. I en årrekke har de skjenket oss festlige karakterer og situasjoner med sin øyeblikkskunst. Så det skulle bare mangle at nestorene viser ansikt på hele Norges improteater – Det Andre Teatret. Vi har sett Helen og Jan Paul hoppe fra tiern, så hvordan lander de?
Hos Det Andre Teatret hopper Helen Vikstvedt og Jan Paul brekke fra tiern, men lander ikke helt heldig. FOTO: DN
Tid og sted: Det Andre Teatret, intimscenen, 12. april 2018
Kommende forestillinger: 26. april, 10. mai og 24. mai
Anmeldelse av: Mari Noodt
Mange av Det Andre Teatrets forestillinger har helt tydelige konsepter. Dette er forestillinger som Instant Broadway, Micetro og Nær sagt Ibsen. Improvisasjonen har en klar ramme med noen helt konkrete spilleregler. Som publikummer er dette lett å forholde seg til, og kan i tillegg gjøre skuespillernes prestasjoner enda mer imponerende. En utfordrende oppgave som løses på finurlig og vittig måte skaper jo begeistring! I denne forestillingen har Helen og Jan Paul nærmest ingen grenser for sin improvisasjon. Vi får ingen introduksjon av konseptet, utover det at de skal spille ting de ikke har planlagt på forhånd med innspill fra oss. Når innspillene våre begrenses til kun ett ord, er det ikke akkurat en utfordring for to av Norges store improvisatører. Ei heller blir resultatet særlig finurlig…
Jeg skal ikke ta fra dem at de er gode improvisatører. Det er de helt klart, og de serverer oss gode poenger og morsomme karakterer i en drøy time. Men lovnaden om at vi skal få være med etterkommes ikke helt som vi kanskje skulle ønske, og når vi heller ikke vet spillereglene de har blitt enige om sammen… Ja, da blir det ikke like gøy.
Helen og Jan Paul hopper kanskje fra tiern, men konseptet er ikke sterkt nok til å konkurrere med de andre yndlingene hos Det Andre Teatret. Jeg håper heller duoen stiller opp i en av disse, for der får vi nok se dem briljere!
Hva betyr det egentlig å være utafor? For noen betyr det at de må holde en vesentlig del av hvem de er gjemt, av frykt for å bli fremmedgjort og hetset. For andre betyr det at valget de tok i livet ikke samsvarte med samfunnet, og derfor ble de dyttet ut. Å være utafor betyr så mye. Noen ganger går det bra, andre ganger får det alvorlige konsekvenser. Ekstremisme er en av disse. I Utafor på Det Norske Teatret blir vi invitert med i historiene til fire mennesker som på en eller annen måte har opplevd ekstremisme, og det å bli holdt utafor. Resultatet er en gripende forestilling som får deg til å tenke.
Faten har en sterk stemmer som hun ikke er redd for å bruke. FOTO: Dag Jenssen
Tittel: Utafor
Av: Svein Tindberg og Just Unity
Hvor og når: Det Norske Teatret, Hovudscenen. Fredag 13.04.
Regi: Svein Tindberg
Med: Faten Mahdi Al-Hussaini, Yousef Bartho Al-nahi, Siri Marie Seim Sønstelie, Tor Itai Keilen, med flere.
Koreografi: Belinda Braza
Lysdesigner og scenograf: Torkel Skjærven
Kommende forestillinger: spilles frem til 13. april.
Anmeldelse av: Stine Sørensen
Hvis det er én forestilling som egner seg for ungdom akkurat nå, så er det denne! Det er ungdommer på scenen, ungdommer i salen, og tematikken begynner i skolegården. Vi møter Yousef, nordmannen fra Nøtterøy som konverterte til Islam i søken etter å bli et bedre menneske. Faten kom til Norge som liten, og som seksåring bestemte hun seg for å gå på skole i Irak. Der begynte hun å hate, og hatet fortsatte da hun kom tilbake til Norge igjen. Tor er skuespiller og Jøde, og som ung skjulte han sitt opphav. Siri Marie møtte ekstremisme 22. Juli 2011 på ungdomsleir for AUF.
Alle disse fire har sterke historier de deler med oss i publikum. De spiller ingen karakterer, men er dønn ærlige og åpne om sine egne opplevelser og følelser. De har alle møtt ekstremisme ansikt til ansikt på en eller annen måte, og de har alle blitt sterkere av erfaringen. Det er virkelig imponerende å se dem stå selvsikre på scenen og respekten for deres fortellinger griper oss fra første stund. De snakker til oss på et menneskelig nivå, og de inviterer til et slags vennskap ved å dele sorg, ensomhet, glede og humor. De brenner virkelig for temaet, og når vi går ut av salen gjør vi det samme.
Yousef (stående) forteller om dagen han ble kalt landsforræder på bussen, og alle som var der klappet. FOTO: Dag Jenssen
Ved siden av Yousef, Faten, Tor og Siri Marie, står et ensemble på ni ungdommer. De følger iscenesettelsen og blir nærmest en del av scenografien. De danser, snakker og illustrerer det som blir sagt av de fire hovedpersonene. De er mer enn statister og helt riktig brukt. De gir mat til scenebildet der det trengs og blir borte når historiene fortjener å stå for seg selv. Spesielt må Bård Elias Nystøyl nevnes, som med sin klokkeklare sangstemme suplerer både lydbildet og stemningen.
Som nevnt er dette en forestilling som passer perfekt for ungdom. Ikke bare fordi menneskene på scenen er unge, men fordi tematikken og budskapet er skreddersydd til denne målgruppen. Utafor handler i bunn og grunn om det å se menneskene rundt oss, og sørge for at ingen blir holdt utenfor. Dette er ungdommens store oppgave. Det er i skolegården vi er mest sårbare, usikre og lett påvirkelige. Hvis ingen ser oss der, så må vi kanskje finne andre steder å bli sett – steder som slett ikke er bra for oss.
Bruken av virkemidler er enkelt men sterk, slik som sand som faller fra taket. FOTO: Dag Jenssen
Utafor bryter stereotypene og inviterer til tilgivelse og forståelse for andre kulturer. Forestillingen setter fokus på mennesket og viktigheten av å holde sammen og akseptere hverandre. Med andre ord, dette er teater som ikke bare er bra, men også utrolig viktig! Utafor er en feiring av mennesket på både godt og vondt, og den fortjener å oppleves av så mange som mulig!
Om du ikke har satt deg godt inn i norsk musikkteater, er nok Musikkteaterforum helt ukjent for deg. Denne lille organisasjonen drives på frivillig basis, med Henriette Myhre som daglig leder. De arrangerer workshops, danseklasser og mye mer for musikalartister, og en gang i året går En kveld med. (..) og musikkteaterprisen av stabelen. Denne kvelden var i år 9. april, og vi var så heldige å få være med på å feire musikkteater i Norge.
Denne kvelden samler det beste Norge har å vise av musikkteaterbransjen! FOTO: Hentet fra Musikkteaterforum sin Facebookside
Tittel: En kveld med Marianne Skovli Aamodt og musikkteaterprisen
Hvor og når: Chat Noir, mandag 9. april.
Arrangert av: Musikkteaterforum.
Med: Marianne Skovli Aamodt, Johan Osuldsen, Bjarte Hjelmeland, Henriette Myhre m. fler.
Anmeldelse av: Kamilla Skallerud
Sjelden er foajeen på Chat Noir så til de grader smekkfull som den var i dag. Her har du hele skalaen av bransjefolk – alt fra førsteårs studenter på Musikkteaterhøyskolen og Bårdar, til de eldre stjernene som Runar Borge og Britt Langlie, og alt i mellom, både kjente og ukjente. Det Henriette Myhre og resten av gjengen i Musikkteaterforum jobber med er så betydningsfullt for hele bransjen, så det er rørende å se at så mange har funnet veien til Chat Noir denne kvelden. Musikkteater er en relativt ny kunstform i Norge, og det er ikke mer enn overkant av 20 år siden de første musikalartistene ble utdannet på Bårdar. Likevel ble det satt opp musikaler en god stund før utdanningene var på plass, og dette får vi høre en god del om videre i kveldens festforestilling.
For å fullføre tittelen; En kveld med Marianne Skovli Aamodt og musikkteaterprisen. For meg er hun koreografen som har gjort flere av de store musikalene på Oslo Nye teater de siste årene, men jeg skjønner fort at Skovli Aamodt først og fremst er kjent for å være kanskje tidenes beste norske danser. Regissør og koreograf, Johan Osuldsen, leder an praten, og for oss som er født på 90-tallet og senere, skjønner vi at det er mye vi har gått glipp av innen norsk dans- og musikkteater. Vi får se filmklipp fra da Marianne Skovli Aamodt var aktiv som danser, og selv om en del av pratingen blir litt vel intern, er det gøy å få høre hvordan bransjen har utviklet seg gjennom årene. Første akt avsluttes med et musikalnummer om hovedgjesten sin karriere, fremført av et knippe musikalartister som alle har vært med i en av hennes produksjoner de siste årene.
Vi i Teaterungdom storkoste oss på denne festforestillingen! FOTO: Stine Sørensen
I andre akt skal vi over til noe helt annet, her skal nemlig Musikkteaterprisen deles ut. Det er pris for årets forestilling, årets musikalartist og selve æresprisen! Denne akten åpnes av et nyskrevet utrolig morsomt nummer om en gutt som skal søke lykken som musikalartist etter endt utdannelse på Bårdar. Dette viser seg vanskelig fordi det ene ensemblet er fylt opp av studenter som jobber gratis, mens det andre tar bare inn kjendiser. En brutal sannhet om en upopulær trend bransjen har vært vitne til de siste årene. Bjarte Hjelmeland har rollen som den nyutdannede og vi får erfare at det å være musikalartist krever så mye mer enn å kunne synge bra. Men det er vel nettopp derfor vi idag utdanner egne artister som får undervisning i sang, dans og teater. Man må kunne mer enn et fag for å overleve som musikalartist, og kvelden avsluttes med å feire de som har knekt denne koden.
Vinneren av årets forestilling er selveste The book of mormon på Det norske teatret. Dette er forestillingen som vant Teaterungdom sin kåring av årets forestilling tidligere i år, og vi kunne ikke vært mer enige i at denne hysteriske forestillingen fortjente nok en pris! Men ikke nok med det, årets musikalartist ble Christoffer Olsen i rollen som Elder Cunningham i The book of mormon. Æresprisen gikk til Britt Langlie for hennes brede arbeid innenfor musikkteater i mange år.
Chat Noir var fylt opp til randen når musikkteater-Norge skulle feires! FOTO: Stine Sørensen
Dette er helt klart kvelden for deg som er opptatt av musikkteater, enten du er interessert i selve bransjen eller du ganske enkelt elsker kunstformen. Her får du møte kremen av den norske musikkteaterbransjen på et samlet sted, og opplevelsen er unik til denne ene kvelden i året. Så hvis dette høres ut som arenaen for deg, så anbefaler vi helt klart å holde øynene oppe for neste års festforestilling og Musikkteaterforum!
Det er ofte sagt at kunstnere som har tatt frem skjønnhetsbegrepet fra urtiden av kultur blir glemt eller får liten oppmerksomhet. Det er fordi kunstnere forventes å være gravende og provokative. Skjønnhet er ikke provoserende, den er velbehag, og flere ganger gjennom forestillingen fikk jeg disse små dryppene av nettopp det ? velbehag.
I forestillingen har danserne måtte interpretere Lysters egne dikt og skape koreografi fra det. FOTO: Marte Vold
Tittel: Skjønnhet I-X
Tid og sted: Dansens Hus, hovedscenen, 12. april 2018
Koreografisk partitur og kunstnerisk ansvarlig: Janne-Camilla Lyster
Interpretasjon og klaver: Ellen Ugelvik
Interpretasjon og dans: Cecilie Lindeman Steen, Catharina Vehre Gresslien, Karen Lynne Bjerknesli, Ingrid Haakstad, Julie Moviken, Torunn Robstad, Anne Oortwijn
Kommende forestillinger: 14. og 15. april
Anmeldelse av: Ole Petter Ribe
Skjønnheten I-X er altså ikke av den provoserende sorten, men den er «skjønn», stillferdig og yndig gjennomført. Det naturlige sollyset som treffer danserne og musikeren gjennom de høye utildekte vinduene, går fra sen ettermiddagssol til varm kveldsol gjennom forestillingen. Den følger oss og setter stemningen for hele dansebonanzaen. Forestillingen er gjennomført som små danseinnslag, og jeg mener alle kan finne noe de liker blant de forskjellige numrene.
Introduksjonen er noe søvndyssende og en solo uten musikk som varer i 20 minutter eller mer gjør det vanskelig å holde fokus for noen, men jeg forstår nødvendigheten av scenen i forestillingens helhet. Selv om uttrykket er rensket for støy, plutselige bevegelser og alt over 50 desibel – og spesielt derfor – får man tid til bli vende seg til, og plutselig bli overrasket over noen av momentene. Derfor må man bare holde ut og se alt som én helhet.
Pianist Ellen Ugelvik bruker klaveret på en noe alternativ måte. FOTO: Marte Vold
Samtidspianist Ellen Uglevik legges ikke så godt merke til bak det store pianoet sitt. Hun setter en nærmest selvfølgelig tone til forestillingen, med sine alternative måter å bruke strengene ved pianoet på. Vi får sand på streng, vann på streng, hestelyder og skumlelyder. Alt sammen, dansere, lys, lyd og enkle kostymer skaper en aldri så liten diktsamling. Og det er akkurat det dette er. Janne-Camilla Lyster har selv skrevet en rekke dikt, som hver og en har dannet grunntanken til en sekvens i forestillingen. Hun ønsker å samle spesielt unge publikum. «I denne forestillinga har jeg skrevet dikt til utøverne i stedet for å vise hva de skal gjøre. På Dansens Hus kan du se hva disse diktene har blitt ? i bevegelse og musikk!»
Både før og etter forestillingen kan man lese diktene i foajeen. De er trykket opp på gjennomsiktige glassplater, og legger en ekstra dimensjon til hele opplevelsen. Jeg ber dere spesielt om å glede dere til diktet og dansenummeret «Hemmelig Hest». Sammen med denne lille utstillingen, skaper «Skjønnhet I-X» et lite subtilt univers, som legger seg som nysnø over oss som publikummere, uten å tvinge noe igjennom. Du kan dra på Dansens Hus om du vil fylles av små velbehagsdrypp og stille vakre ord. Jeg kan anbefale forestillingen, men da må du ta deg tid til den og ha tålmodighet ovenfor den.
Vi er i New York i 1985. Konservative krefter styrer og Ronald Reagan sitter bak pulten på det ovale kontor. Samtidig herjer pesten. Denne pesten ingen vil snakke om, som sprer seg raskt og dreper store deler av en generasjon unge menn. Sykdom, seksualitet, maktmisbruk og kjærlighet er stikkord for Tony Kushners mesterverk Engler i Amerika. Teaterungdom har vært 9 timer på Nationaltheatret. 9 timer bestående av – teatersalong, Tusenårsriket nærmer seg, fem pauser, Perestrojka, en enorm prestasjon. Hvert minutt var verdt det!
Engelen (Trine Wiggen) åpenbarer seg for Prior Walter (Hermann Sabado). FOTO: Øyvind Eide
Tittel: Engler i Amerika
Av: Tony Kushner Oversatt av: Svein Sturla Hungnes
Regi: Marit Moum Aune Komponist: Nils Petter Molvær Scenograf og kostymedesigner: Bård Lie Thorbjørnsen.
Medvirkende: Terje Strømdahl, Nils Golberg Mulvik, Hanne Skille Reitan, Bartek Kaminski, Modou Bah, Hermann Sabado, Trine Wiggen og Ågot Sendstad
Kommende forestillinger: 14. og 28. april, 5., 12. og 26. mai. 2. og 16. juni
Anmeldelse av: Helge Langerud Heikkilä
Denne storsatsingen på Hovedscenen på Nationaltheatret er en stor teateropplevelse. Engler i Amerika består av to deler, del 1: Tusenårsriket nærmer seg og del 2: Perestrojka. Delene kan sees samlet eller hver for seg. Etter å ha tilbrakt en lørdag og sett disse direkte etter hverandre er min klare anbefaling å gjøre nettopp det, for forestillingen er fantastisk.
Marit Moum Aune har våget å gå for en stillferdig og effektiv regi, hvor scenene glir over i hverandre på lik linje som den roterende stramme scenografien. Her står teksten og skuespillerprestasjonene i fokus. Teksten er så god at jeg blir gira bare jeg tenker på den. For en fremdrift, for en handlekraft, for en knyttneve midt i mitt homofile mellomgulv! Det er komponert musikk av Nils Petter Molvær, musikk som skaper et intenst og vakkert lydbilde. Kostymer og scenografi, av Bård Lie Thorbjørnsen, har et fast og helhetlig uttrykk som begeistrer. Nationaltheatret har satset og vunnet med Engler i Amerika.
Terje Strømdahl spiller homofobe og homoseksuelle Roy Cohn, Donald Trump sin tidligere advokat. FOTO: Øyvind Eide
Del 1: Tusenårsriket nærmer seg
Man kan se Engler i Amerika del 1: Tusenårsriket nærmer seg, følgende datoer: 12., 18., 24. og 25.april. 2., 8., 9., 22. og 30. mai. 7. og 9. juni
I 1985 er den republikanske advokaten Roy Cohn (Terje Strømdahl) på toppen av sin karriere, med telefonlinjer til alle høyere instanser. Han er skremmende, mektig, uoppdragen og effektiv. Et mareritt å havne på kanten med, en noe ubehagelig drøm å bli hjulpet av. Han vil ha mormoneren Joe (Nils Golberg Murvik) som er ulykkelig gift med den angstfylte og valiumavhengige Harper (Hanne Skille Reitan), til Washington. Han trenger enda venn på innsiden av politikken. Samtidig finner Prior Walter (Hermann Sabado) ut at han er smittet av pesten. Aids, HIV, døden. Når han forteller dette til sin jødiske kjæreste Louis (Bartek Kaminski) faller begges virkelighet sammen. Hvem skal leve? Hvem skal dø? Kan man elske noen og fortsatt forlate de? Tusenårsriket nærmer seg handler om å gi slipp, men også om hvordan man kan bli værende. Kjærlighet, religion, seksualitet og makt er vanskelig å balansere. Og snart kommer det også engler til Amerika.
Tusenårsriket nærmer seg er strålende løst. Man blir godt kjent med karakterene som portretteres på en strålende måte av samtlige i ensemblet. Terje Strømdahls Roy Cohn er en spyttklyse av ondskap, kastet inn i et plaget sinn. Det tar ca. ti sekunder før man forstår to ting: 1) denne mannen er homofil, og 2) denne mannen er homofob. Drysser man på en dose selvtillit, hatprat, spydigheter og en tid som er så langt unna #metoo som man kan komme, sitter man igjen med dyret Roy Cohn (mest kjent som president Donald Trumps tidligere advokat og læremester). Men selv Strømdahls eminente rolletolkning kan ikke ta fokus vekk fra stykkets egentlige hovedkarakter: Prior Walter. I Hermann Sabados skikkelse er han publikums første møte med både pesten og kjærligheten mellom to menn. Sabado spiller Prior med hele sitt vesen. Sorgen, skrekken og også kjærligheten, som etterhvert ender opp i en redsel for å være alene.
Kan man elske og fortsatt svikte når det gjelder som mest? Hermann Sabado som Prior Walter og Bartek Kaminski (bak) som Louis Ironson. FOTO: Øyvind Eide
Skrekken for pesten vaker som en mørk skikkelse i New Yorks mange bakgater. I Nationaltheatrets Tusenårsriket nærmer seg er skrekken og håpet blandet sammen. Man kan nærmest høre Prior tenke: “Dersom Louis blir hos meg nå, så elsker han meg virkelig”. Marit Moum Aune balanserer de ulike historiene og rollene strålende i sin regi og gir alle den tiden og plassen de fortjener. Samtidig som hun ikke dveler ved uvesentligheter. Del 1 av Engler i Amerika varer i 3,5 timer med to pauser, men når engelen kommer gjennom taket og det er tid for en times venting på del 2, er jeg mest av alt ivrig etter å komme tilbake til teatersalen.
Roy Cohn (Terje Strømdahl) syk, døende, men like full av hat som før. FOTO: Øyvind Eide
Del 2: Perestrojka
Man kan se Engler i Amerika del 2: Perestrojka, følgende datoer: 13., 19. og 26.april. 2., 23. og 31. mai. 8. og 15. juni
Det har kommet en engel til Amerika. Kjærlighet har oppstått mellom de som sliter med å kunne elske seg selv, og udødelige Roy Cohn er dødende. Nå er det tid for kamp. Kamp for å elske, kamp mot himmelske makter og kamp for å aldri avsløre hvem eller hva man er. Perestrojka fortsetter der Tusenårsriket nærmer seg slapp. Publikum kjenner allerede karakterene, terningene er kastet, det er tid for å gjøre opp. Kan man tilgi? Kan man komme tilbake? Kan man elske og gi slipp? Kan man slippe unna profetier?
Perestrojka varer i 4 timer, også denne delen har to pauser. Om jeg skal være kritisk kan jeg si at delen før første pause er forestillingens svakeste. Engelen (spilt av Trine Wiggen) er en slags metakarakter som jeg ikke helt forstår. Hun er en klassisk engel, med en ironisk distanse, som selv ser ironisk på at hun er en klassisk engel med ironisk distanse til den hun er og utgir seg for å være. Komplisert og morsomt, men kanskje litt (i mangel på et bedre ord) teit? Når første pause er unnagjort står man framfor to timer ren teatermagi. Det er her tårene kommer. Man føler med (nesten) samtlige karakterer og vil de godt. Samtidig vet man at her kan ikke alle skjebner ende lykkelige. Epilogen blir som et bilde på forestillingen: enkel, vakker, velskrevet, velspilt. Med andre ord et nydelig stykke teater.
Hanne Skille Reitan spiller Harper Amaty Pitt. Psykisk syk, valium-misbruker, mormoner og gift med en homofil mann. FOTO: Øyvind Eide
Engler i Amerika
Engler i Amerika er noe av det vakreste jeg har sett på en teaterscene. Teksten griper tak i deg på en helt spesiell måte. Skuespillere imponerer stort i sine roller, og bakteppet, vår samtid med sterke politiske krefter langt på høyresiden i politikken, gir stykket en aktualitet som løfter det ytterligere. På vei ut av salen sier en venninne “Jeg skal rett hjem å bestille billetter for å se den en gang til”. Det var hennes umiddelbare ønske etter 9 timer på Nationaltheatret. Teaterungdom.no bøyer seg i støvet og gir Engler i Amerika terningkast 6!
Nils Golberg Mulvik som mormoneren Joseph Porter Pitt og Bartek Kaminski som jødiske Louis Ironson. FOTO: Øyvind Eide
Når teateret ringer deg for å dobbeltsjekke at du faktisk kommer på forestillingen, ja da er det en populær forestilling du skal se! I følge nettsiden til Det Norske Teatret, er dette en historie om 15 år gamle Kafka Tamura som rømmer hjemmefra etter å ha fått en spådom om at han kommer til å drepe faren sin, og ligge med sin bortkomne mor og søster. Den verdensberømte forfatteren Haruki Murakami har med andre ord skrevet en moderne versjon av Ødipus.
Morten Svartveit er en overbevisende 15-åring . FOTO: Erik Berg
Tittel: Kafka på stranda
Hvor og når: Scene 2 på Det Norske Teateret, 6. april kl 19:30
Regi: Carl Jørgen Kiønig
Medvirkende: Morten Svartveit, Ane Dahl Torp, Lasse Kolsrud, Agnes Kittelsen, Audun Sandem, Joachim Rafaelsen, Gard Skagestad, Marianne Krogh, Øyvin Berven
Kommende forestillinger: 10. og 24. april, 2., 11. og 22. mai, 2., og 5. juni
Anmelder: Kamilla Skallerud
Kafka på stranda ser i utgangspunktet ut til å være en perfekt forestilling for teaterungdom! En spennende historie, en 15 åring som hovedrolle og sterke røtter godt plantet i teaterhistorien. Det som venter oss derimot, er ikke helt som vi hadde sett for oss. Spådommen, som jeg nevnte innledningsvis, får vi ikke med oss, så med mindre man har “lest bakpå boka” gir stykket liten mening. For oss som har prøvd å lese oss litt opp på forhånd, er det meste likevel ganske forvirrende.
Det veksles mellom to ulike historien, hvor fortellingen om Kafka Tamura spilles i nåtid. I tillegg spilles historien om Nakata (Lasse Kolsrud). Han sliter med hukommelsen og kan snakke med katter. I Nakata sin del av forestillingen (som først foregår under krigen) møter vi både Johnny Walker fra whiskey flaska, og mannen bak KFC (Kentucky Fried Chicken), uten noen som helst forklaring på hvorfor nettopp de to. Etter å ha reddet en spesiell katt, legger Nakata ut på en reise, og på denne reisen flettes historien hans på mystisk vis inn i historien til Kafka Tamura.
Kattemorderen Johnny Walker, som egentlig bare ønsker å dø selv. FOTO: Erik Berg
Kafka Tamura på sin side blir spilt svært overbevisende av Morten Svartveit. Han er en troverdig 15 åring, som ikke vet hva han vil med livet. Han rømmer til en by langt unna faren sin, og ender opp med å bo på et bibliotek med to tilsynelatende normale bibliotekarer – etterhvert får vi vite både det ene og det andre om disse to, og som det meste i dette stykket, er det lite som gir mening.
Jeg sitter hele tiden med et håp om at jeg snart kommer til å forstå hele sammenhengen, men den oppklarende setningen kommer aldri. Minnene fra dramalinja på videregående kommer tilbake til meg – alle de abstrakte forestillingene vi måtte analysere og så gjerne vil forstå. Du skjønner at det er en dypere mening bak det, men den er vanskelig å finne. Kafka på stranda er akkurat en sånn forestilling. Jeg føler den prøver å fortelle meg noe, men jeg skjønner virkelig ikke hva det er, noe som gjør meg ganske frustrert. Forestillingen er spennende fordi jeg hele tiden sitter og venter på oppklaringen, så skuffelsen ble desto større da forestillingen var ferdig, og jeg satt igjen som et stort spørsmålstegn.
Selv etter en del research har jeg ikke blitt noe klokere, og må ærlig innrømme at dette var en forestilling som ikke traff meg noe særlig. Det er en gjeng med veldig dyktige skuespillere, men historien blir for diffus, i tillegg til at en del av regigrepene bare er med på å forvirre enda mer. Jeg vil tro det er en fordel å ha lest boken for å forstå noe av dette stykket, selv sitter jeg igjen med flere spørsmål enn svar.
Verk produksjoner har i 20 år servert teaternorge spektakulære og nyskapende forestillinger. Hele to ganger har de vunnet Heddapris for årets forestilling, og premieren på deres nyeste produksjon «Manifest United» har venteliste i billettluka. Det er høye forventninger, men for en som ikke har sett noe av Verk før, er det vanskelig å forestille seg akkurat hvordan de drøye to timene kommer til å bli. Det blir mildt sagt noe å bryne seg på.
Forestillingen tar i bruk et hav av rekvisitter og scenografi i forestillingen, blant annet bøtter med fargerik maling. FOTO: Alette Schei Rørvik
Medvirkende: Av og med: Saila Hyttinen, Fredrik Hannestad, Anders Mossling, Signe Becker, Per Platou, Tilo Hahn, Solveig Laland Mohn, Espen Klouman Høiner, Håkon Mathias Vassvik, Lea Basch, Kjersti Alm Eriksen, Jon Refsdal Moe, Pernille Mogensen
Kommende forestillinger: 11.-15. april
Anmeldelse av: Mari Noodt
Utgangspunktet for forestillingen er en rekke kunstmanifest fra de siste 100 år. Verk produksjoner ønsker å vise oss mangfoldet i kunst- og teaterteori, og bombarderer oss med sitater, stiler og elementer. Det er mildt sagt mye å ta tak i. Scenografien har en grunnstruktur, nemlig tre rom som strekker seg horisontalt over scenen. Hvert rom er innredet i hver sin stil, fra det minimalistiske, hvite rommet, til den hverdagslige stuen og til slutt et rom med organiske elementer som trær og bål. Det hele med et gjennomgående kaotisk og tilfeldig uttrykk. I likhet med scenografien strekker også lydbildet seg over et vidt spenn. Her får vi både filmmusikk, støy, stev, amerikansk folkemusikk og pop. Når vi attpåtil blir servert små tekstutdrag fra manifestene, noe moderne dans, live videoprojeksjoner og slap stick humor… Da maksimeres hjernekapasiteten.
Den direktesendte videoproeksjonen er kun et av flerfoldige kunstuttrykk vi finner i Manifest:United…FOTO: Alette Schei Rørvik
Her er det opp til tilskueren å finne meningsbærerne. Eller rettere sagt, velge ut meningsbærere. Det er ikke mulig å kunne ta inn over seg det hele, finne en mening med alt, et budskap, en grunn. Noe må bare få være. Selv om jeg gjør dette, velger ut noen elementer og fokuserer på dem, er det fortsatt vanskelig å gi det hele betydning. Tekstene blir for svevende og intellektuelle, det sceniske for overveldende. For å gjøre det mer håndgripelig, forsøker jeg å finne en kobling mellom det verbale og det nonverbale. Kanskje kan samspillet gi meg en pekepinn, men jeg finner ikke denne koblingen heller. Det oppleves som at forestillingens genialitet går over hodet på meg. Jeg forstår det rett og slett ikke. For noen er det kanskje lett å la mening og logikk fare, og heller absorbere det kunstneriske for det det er. Det makter jeg ikke denne gangen, og forestillingen gir meg ikke mer enn kunstnerisk inspirasjon. Her skjer jo mye, så det er mange ideer å plukke opp! Sammen blir det for påtrengende.
En slik forestilling krever nok en type forberedelse. Man tjener på å ha satt seg godt inn i konseptet for forestillingen, og man burde helt klart lese seg opp på kompaniets visjoner og metode. Det kan allikevel hende at du, som meg, ender opp med å bli så overveldet av inntrykk at du rett og slett kobler ut. Da kan de to timene bli ganske lange…
Hovedscenen på Den Norske Opera og ballett. Tre forestillinger på rekke og rad. Nasjonalballetten i full utfoldelse. Det er torsdag kveld, premiere, og Operaen inviterer til Mesteraften. Iskaldt lys, gjentagende rytmer, tid og nostalgi utspiller seg. Drøyt tre timer senere forlater vi Operahuset, snakkende, diskuterende og nysgjerrige.
Mesteraften avsluttes med huskoreograf Alan Lucien Øyens Timelapse. FOTO: Erik Berg
Tittel: Mesteraften: Kylian, Forsythe og Øyen
Hvor/Når: Den Norske Opera og Ballett, Hovedscenen 15.mars
Koreografi: Jiří Kylián, William Forsythe, Alan Lucien Øyen
Medvirkende: Nasjonalballetten, strykekvartett fra Operaorkestret
Kommende forestillinger: 17., 21. og 23. mars. 4., 5., 7., 9., 11. og 12. april
Anmeldelse av: Helge Langerud Heikkilä
Koreograf Jiří Kylián starter showet. Han har med seg en strykekvartett fra Operaorkesteret, dansere fra Nasjonalballetten og et fargespekter i sort-hvitt. Resultatet er Tiger Lily. En følelsesladet ballett med rene trekk. Danserne viser desperasjon, frustrasjon og mye smerte. Jeg skvetter flere ganger underveis av høye skrik eller lyder. Forestillingen oppleves som en moderne ballett hvor vakre rene linjer står i fokus.
Fargepaletten gir Tiger Lily et hardt ytre, men det er tydelig at den tar for seg noe følsomt og inderlig, selv om jeg synes det er vanskelig å sette fokus på akkurat hva dette inderlige er. Allerede i første pause har vi i Teaterungdom masse å snakke om. Praten varer helt til det ringes inn til andre del av kveldens Mesteraften.
Tiger Lily danses med en strykekvartett på scenen og er en ballett i sort og hvitt. FOTO: Erik Berg
Denne gangen er det William Forsythe som har koreografert. Kostymene er blå-grønne og scenerommet nakent, med unntak av en gullgjenstand som henger ned fra taket. Musikken settes igang. Den er rytmisk, moderne og gjentagende. Danserne danser denne heftige koreografien med alt de har. Her må de bruke alt de har av spenst og rytme, timing og samspill. Koreografien er kort og godt helt rå. Pulsen gjennom det hele er altoppslukende og det er umulig å se bort. Som et tog i full fart turer forestillingen seg frem med den største selvfølgelighet, rytmisk helt til fingerspissene. Når det hele stanser, tenker jeg “jeg vil gjerne seIn the middle, somewhat elevated en gang til”.
In the middle, somewhat elevated bygger på det spektakulære, rytmiske, heftige. En fantastisk ballett som man gjerne vil se om og om igjen. FOTO: Erik Berg
Men det skal vi ikke, for Mesteraften avsluttes med Operaens egne huskoreograf Alan Lucien Øyen, som for anledningen selv sitter på scenen og fremfører teksten. Ja, Timelapse er en ballett med tekst. Forestillingen handler om tid, om det forgjengelige og det uendelige. Begrepet “tid” får gjennomgå. Her tas det tak i de helt konkrete tingene og det ekstremt abstrakte. Scenografien roterer som store klokker, noe som sender lys i ulike bevegelige retninger. Øyen har som alltid stålkontroll på det visuelle uttrykket, noe som gjør at det er lett å glemme dansen et sekund eller to. Det gjør ikke noe, her er så mye å se på at det er umulig å kjede seg. Timelapse slutter med en nydelig sekvens hvor scenerommet er fylt av dansere, og med det er kveldens premiere fullført.
Mesteraften er et spennende konsept hvor man får mye for pengene. Her er tre enkeltstående verker slått sammen til en stor forestilling i ballettens navn. Dette gjør naturlig nok at det er mye å ta tak i, analysere, tolke og snakke om. Mesteraften: Kylián, Forsythe, Øyen er intet unntak.
“Hvordan skal en mann være? Hvorfor anskaffer seg man barn? Hvor dum kan man bli av å drikke for mye, og var ting egentlig bedre før?”. Disse spørsmålene og mye mer blir tatt opp av komiker Christer Torjussen. Drittpappa er standup i sin reneste form, og gjett om det var morsomt!
Torjussen sjarmer publikum i senk med sin skuddsikre humor og ærlige historier. FOTO: Latter sin hjemmeside
Tittel: Drittpappa
Hvor og når: Latter, klubbscenen. Fredag 23. mars.
Av og med: Christer Torjussen
Regi: Hans Morten Hansen
Kommende forestillinger: 24. mars kl 18:30
Anmeldelse av: Stine Sørensen
Christer Torjussen briljerer virkelig på scenen. Med kun sin egen personlighet og treffsikre humor, tar han publikum med storm. Det er ingen kostymer eller props med i showet, kun Torjussen og en mikrofon. Dette er en komiker som uten tvil kan faget sitt godt, og i 75 minutter tar han publikum med på en reise inn i egen farsrolle. Det er ikke kjedelig i et sekund, og publikum brøler av latter stort sett hele tiden.
Det er gjenkjennbare historier Torjussen deler med oss, og vi blir sjarmert av hans selvironi og ærlighet. Han lar alle ord og setninger få akkurat den tiden de trenger, enten de er lynkjappe eller dratt ut til det pinlige. Den komiske timingen sitter så godt integrert at ingen vitser eller punchlines blir kleine, og Torjussen beviser virkelig sin beherskelse over standup som kunstform. Flyten i fortellingen er naturlig og behagelig, og hans jevne publikumsdialog passer godt inn i historien.
Noe av det morsomste er når Torjussen spiller sint på alt og alle. FOTO: Pressefoto fra christertorjussen.com
Torjussen har klart å balansere de hverdagslige temaene med de mer alvorlige på en ypperlig måte. Han snakker om sin frustrasjon over barna som lyver, spør om alt mulig og som hele tiden vil at han skal se på dem. Han snakker også om faren som var alkoholiker og som kuttet all kontakt med familien før han døde. Det er såre historier som blir tatt opp, men Torjussen har en unik evne til å fortelle dem med en genuin humor som verken blir påtatt eller upassende. Vi ler av det triste, så vel som det morsomme.
Drittpappa passer for alle som ønsker seg en kveld med kvalitetshumor og ubegrenset latter. Hva mer kan man egentlig ønske seg? Gjør som oss og se Drittpappa, du vil garantert ikke angre. Terningkast 6!