Ibsenfestivalen: Fruen fra havet

Ibsenfestivalen er i full gang og Teaterungdom har allerede smakt på et fat av mesterverk, som Hedda Gabler og Peer Gynt. Nå står et av Ibsens mindre kjente stykker, Fruen fra havet, på menyen. Vi er sultne på nye tolkninger og opplevelser, og det er nettopp dette vi får når regissør Liv Borg Thorsen serverer en utradisjonell og forfriskende vri på Ibsen – ved hjelp av slampoesi, blues og humor!


Evelyn Rasmussen bruker slampoesi til å gi rollen Ellida et nytt og friskt pust. FOTO: Kim E. Bergseth

Tittel: Fruen fra havet
Hvor og når: Nationaltheatret, Malersalen. Fredag 14. september
Regi og bearbeidelse: Liv Borg Thorsen.   Av: Henrik Ibsen
Kreativt team: Amund Maarud, Kim Edvard Bergseth, Liv Borg Thorsen og Evelyn Rasmussen Osazuwa. 
Komponister og tekstforfattere: Kim Edvard Bergseth og Amund Maarud.  Slampoesi: Evelyn Rasmussen Osazuwa. 
Lysdesigner: Agnethe Tellefsen     Lydtekniker: Ken Theodorsen.
Kommende forestillinger: Fruen fra havet er ferdigspilt
Anmeldelse av: Stine Sørensen

På scenen møter vi slampoet Evelyn Rasmussen Osazuwa og musiker Amund Maarud i rollene som Ellida og Den fremmede. Rasmussen så vi sist i forsestillingen Karatekidden på Det Andre Teatret, hvor hun imponerte med sin slampoesi og egenartet sjarm. Hun leverer intet mindre i Fruen fra havet, og hennes tolkning av Ellida er enn sann glede å være vitne til. Ved å bruke stykkets originaltekst, slampoesi og hennes egne tanker om karakteren, skaper hun en Ellida som er både levende og aktuell. Hun er ikke bare en av Ibsens mange kvinner, men en selvstendig og stolt person som krever å sette spørsmålstegn ved egen skjebne. Slik som havet kaller på Ellida, kaller Rasmussen på en forståelse av valgene vi tar i livet – gjennom slampoesi og sin egen stemme.

Musikeren, Maarud, forfører oss med sitt kraftfulle gitarspill og rå stemme i rollen som Den fremmede. Han er mannen Ellida ikke kan gi slipp på, selv om hun både vil og prøver. Hele tiden er han i tankene hennes, og musikken blir et symbol på dette. Som en sang man ikke får ut av hodet, så klamrer Den Fremmede seg til kropp og sjel, og nekter å slippe taket. Sammen skaper Maarud og Rasmussen et univers hvor illusjon og virkelighet flettes sammen. Rasmussen er ikke helt Ellida, men hun er ikke helt seg selv heller. På samme måte er Maarud mer enn bare en musiker. Deres kunstnerferdigheter møtes i et vakkert samarbeid, som inviterer til undring og oppdagelse – både hos seg selv og hos publikum.

Amund Maarud tilfører rå musikk og en spikret tilstedeværelse i Fruen fra havet. FOTO: Kim E. Bergseth

Fruen fra havet er en unik teateropplevelse som det er vanskelig å beskrive med ord. Alt funker. Lyset, musikken, scenografien og kunstnerne skaper i lag en sømløs forestilling som ikke kan annet enn å imponere. Et lite stykke teatermagi, rett og slett! Dette er en forestilling som passer perfekt for ungdom, og vi i Teaterungdom elsker det når gamle klassikerne blir gjort tilgjengelig for det yngre publikum. Bra jobba!

The Hamlet Complex

“Vi skal knuse handlingen i Hamlet, plukke opp bitene og se vår virkelighet gjennom dem”, sier Alan Lucien Øyen. Med seg på laget har han en av de største, bevegelige sceneriggene Operaen har bygget, nyskreven orkestermusikk og dirigent Matt Dunkley, kjent for sitt arbeid på storfilmer som Black Swan, Moulin Rouge og Love actually. Nasjonalballetten, Operaorkesteret, Ballettskolen, Barnekoret og en håndfull skuespillere deltar også. Resultatet er storslagent!


Hamlet er alene mot hele verden i en storslagen oppsetning på Den Norske Opera og Ballett. FOTO: Erik Berg

Tittel: The Hamlet Complex
Hvor/Når: Den Norske Opera og Ballett, hovedscenen fredag 14.september (Premiere)
Koreograf/regi: Alan Lucien Øyen      Manus: Andrew Wale og Alan Lucien Øyen    Koreografisk medskaping: Daniel Proietto
Musikk: Henrik Skram                         Scenografi: Åsmund Færavaag                       Kostymer: Ingrid Nylander
Lysdesign: Martin Flack                      Musikalsk ledelse: Matt Dunkley
Medvirkende: Nasjonalballetten, Operaorkesteret, Ballettskolen, Barnekoret        Skuespillere: David Barlow, Kate Pendry, Anton Skrzypiciel, Andres Wale, Yvonne Øyen
Kommende forestillinger: 16., 19., 20., 22., 26., 28., 29. september og 1.oktober
Anmelder: Helge Langerud Heikkilä

The Hamlet Complex er fra første til siste sekund et imponerende skue. Aldri før har jeg sett en scenografisk utforming på Operaen som strekker seg så langt i ytterpunktene. Her er enorme åpne rom. Scenen er blottlagt, alle tepper trukket vekk. Man ser lysrigger og alt er avslørt. Noen minutter senere har en vegg vokst seg opp og avgrenser scenen til en liten stripe. Alt imellom blir også brukt. Roterende innganger og hull man faller igjennom. Det hele topper seg med en gravplass helt utenom det vanlige. Det er en klisje å si det: men man må nesten oppleve det selv for å forstå hva det er.


Ett bilde kan si mer enn tusen ord. FOTO: Erik Berg

Historien om Hamlet er et slags bakteppe. Hamlet vises i ulike aldre, spilles av flere forskjellige personer og gjennomlever ulike perspektiver. Vi møter to dronninger, Hamlets mor og dronning Elisabeth 1. Begge nydelig portrettert ved Yvonne Øyen og Kate Pendry (alias Johnny Johnson). Disse sterke kvinneskikkelsene står bak Hamlet og løfter forestillingen til ukjente dimensjoner. Ophelia er ikke en så sterk drivkraft denne gangen. 

Lucien Øyen låner hemningløst referanser og inspirasjon der han kan finne det og kaster publikum hit og dit ved hjelp av tekst og dans. En kombinasjon han er i en egen klasse av å beherske i norsk teatersammenheng. The Hamlet Complex er i tillegg en egen klasse av Lucien Øyen produksjoner jeg har sett. Det sier ikke så lite. Denne forestillingen kunne bare vært gjort her på Den Norske Opera og ballett, med Alan Lucien Øyen ved roret og disse medvirkende. De har virkelig skapt noe unikt sammen.


En verden av skygger og døde som lever videre. Velkommen til The Hamlet Complex. FOTO: Erik Berg

Jeg går ikke noe dypt inn i handlingen her. Men helt kort kan man si at publikum blir servert en Hamlet som tviler og rives mellom ønsket om hevn og egen samvittighet. Et raknet forhold til moren og en død far. Døden er utfallet for nesten alle involverte. Handlingen oppleves ikke som det viktige her. Alle elementene spiller sammen: Den nydelige musikken, de fantastiske danserne, bruken av barn i forestillingen, scenografi og skuespillerprestasjoner. Igjen, dette kunne ikke blitt gjort noe annet sted enn akkurat her, akkurat nå.

Bruken av skuespill, dans og musikk om hverandre er fantastisk. Jeg håper virkelig at Heddajuryen får opp øynene og ser at dette er teater av høy klasse. Rett og slett teaterkunst, selv om det utspiller seg på en operascene. Det er min første lille oppfordring. Min neste er litt større: Ta turen til Operaen og se The Hamblet Complex, dette er en unik sjanse til å se et fantastisk kunstverk. Jeg er ikke i tvil, her gir jeg min første 6er for sesongen!

Grav

I en paviljong i Frognerparken spilles forestillingen Grav. Vi står utenfor, et publikum på rundt 15 personer, og venter spent på at dørene skal åpnes. Teaterungdom har blitt invitert til å se skuespillerne Benjamin Lønne Røsler og Ingrid Holøs sin første co-produksjon, og akkurat hva vi skal få se vet vi lite om. Men vi stiger inn i paviljongen – og forestillingen Grav.


Røsler og Holøs sier ikke et ord under forestilling, men ved hjelp av pust og bevegelse forteller de en fantastisk historie. FOTO fra plakat laget av Jan Hustàk 

Tittel: Grav
Av og med: Benjamin Lønne Røsler og Ingrid Holøs
Hvor og når: Frognerparken, lørdag 15. september
Regi: Øystein Johansen       Scenografi: Jan Husták       Lyd: Nemanja Čađo        Produsent: Jorunn Kjersem Hildre
Kommende forstillinger: 16. september kl. 19:00
Anmeldelse av: Stine Sørensen

Fra åpne Frognerparken kommer vi inn i et gravkammer. Publikum stiller seg langs veggen i den lille paviljongen og observerer rommets enslige elementer – en lykt hengende over en boks fylt av jord. Det tar tid før noe skjer. Vi begynner å bevege oss rundt i det ovale rommet for å titte nærmere på boksen. Det finnes ingen sitteplasser og publikum blir oppfordret til bevegelse og undring. I begynnelsen er det helt stille, den eneste lyden vi hører er vår egen pust og nølende skritt. Etterhvert er det kun pust vi hører. Vi skjønner at det er ikke lenger vår egen pust, men pusten til Benjamin Lønne Røsler og Ingrid Holøs vi hører. De to skuespillerne ligger begravet under jorden i boksen, men sakte begynner de å grave seg ut.

De spiller ut en vakker historie i denne lille graven. Dekket av jord klamrer de seg fast i hverandre mens de puster tungt. De kjemper seg opp fra naturen med en intens intimitet som kan minne om både elskov og fødsel. Men mannen vil snart tilbake ned i jordens dyp. Febrilsk begynner han å grave seg ned igjen mens både kvinnen og publikum blir dekket av jord. Men kvinnen vil ikke ned. Hun oppdager lampen som henger over boksen og tilber isteden lyset og overflaten. Mannen kommer opp igjen fra jorden. Han vil også ha lyset og en voldsom kamp oppstår.


Lys, jord og en voldsom kamp. 

Det en utrolig opplevelse, denne lille graven i Frognerparken som varer i drøye tretti minutter. Grav inviterer til en nydelig reise inn i et helt spesielt univers hvor to mennesker oppstår, og sammen deler de både samhold, ensomhet, besettelse og frihet. Inspirasjonen til Grav er Henrik Ibsen sitt dikt «Bergmanden», men forestillingen krever ingen forhåndskunnskap fra publikum. Her får assosiasjonene flyte fritt, og noen av bildene som skapes går fra det religiøse til det utenomjordiske på et blunk. Enkle, men slående lydspor akkompagnerer reisen, og lukten av fuktig jord forsterker eventyret. Det er rett og slett helt magisk.

Jeg ante ikke hva jeg gikk til i kveld, men jeg vet hva jeg satt igjen med etterpå – en stor glede over hva kunstnere i Norge kan få til hvis de bare vil, og en begeistring over hva fantasi og oppdagelse kan føre til. Grav var nyskapende, spennende og full av sjel! Jeg kan ikke annet enn å glede meg til hva Røsler og Holøs vil finne på neste gang, og vil oppfordre alle dere lesere til å følge nøye med på denne duoen. Det skal i hvert fall jeg!

Peer Gynt

Enda en Peer Gynt på plakaten, denne gangen på Det Norske Teatret og med traveren Toralv Maurstad i spissen. Svenskene har i følge vår anmelder klart å finne opp kruttet på nytt når det gjelder denne klassikeren, så spørsmålet er om Det Norske Teatret følger opp. Klarer de å gjøre vår kjente og kjære Ibsen aktuell og spennende atter en gang?


Lysprojiseringer utgjør det mest av scenografien, på en ellers helt hvit scene. FOTO: Stig Håvard Dirdal 

Tittel: Peer Gynt
Av: Henrik Ibsen
Tid og sted: Det norske teatret, Hovedscenen, 13. september 2018
Regi: Erik Ulfsby
Medvirkende: Toralv Maurstad, Svein Tindberg, Ingrid J. Dragland, Sara Khorami, Jan Grønli, Geir Kvarme m.fl. 
Lysdesign: Torkel Skjærven        Videodesign: Reidar Richardsen          Scenograf: Arne Nøst 
Kommende forestillinger: I spilleplan t.o.m. 3. februar 2019
Anmeldelse av: Kamilla Skallerud

I 1867 skrev Ibsen om Peer, og siden den gang har stykket blitt spilt over hele verden tusenvis av ganger. Her til lands finner vi mange forskjellige versjoner og tolkninger hvert år, blant annet den tradisjonsrike og årlige oppsetningen ved Gålåvannet, som stort sett selges ut hver eneste sommer. Mye tyder på at Peer Gynt er en favoritt, så det er kanskje ikke så rart at Ulfsby og co. allerede har satt opp ekstraforestillinger etter jul? 

Denne versjonen er dog noe annerledes dramaturgisk enn det vi er vant med. Her starter vi med slutten. Peer er blitt gammel og vi treffer ham i møte med Knappestøperen, hvor det skal avgjøres om han skal til himmelen eller helvete. Forestillingen viser så et tilbakeblikk på livet Peer har levd, for å få oss til å forstå avgjørelsen bedre. Vi møter Solveig, Dovregubben, Mor Åse og alle de andre kjente figurene fra forestillingen. Jeg vil ikke påstå at det skjer noe nytt og uventet i denne versjonen av Peer Gynt, men for meg var det lettere å forstå sammenhengen – selv om den her ble spilt “baklengs”. 


Peer Gynt i møte med Knappestøperen. FOTO: Stig Håvard Dirdal

Scenografien er enkel. I utgangspunktet er alt hvitt, men med lysprojiseringer får scenen et spennende liv. To store sceneelementer som til sammen former en bro, er stort sett det som er å finne på scenen. Disse blir brukt i mange vinkler, både sammen og fra hverandre, og skaper et dynamisk scenebilde. Lysprojiseringene er noen av de bedre jeg har sett, og får meg virkelig til å tro på at dette hvite, sterile elementet plutselig er en bro av stein. Også klærne til skuespillerne får nytt liv ved hjelp av lyset og utgjør en kul effekt i forestillingen. Her får vi se hvordan nyere teknikk kan blandes inn i teateret, og virkelig heve helhetsopplevelsen!  


Mor Åses siste tid er kommet. FOTO: Stig Håvard Dirdal

I forestillingen møter vi til sammen 8 personer som spiller Peer Gynt på forskjellige stadier i livet, og det er ikke til å komme utenom at den store stjerna i showet er ringreven Toralv Maurstad. I en alder av 91 år bærer han hele forestillingen i hovedrollen som gamle Peer. Det er imponerende hva man får til om man brenner sterkt nok for noe, og jeg skjønner at han mente det da han sa at han vil stå på scenen til han blir båret ut. Han er en viktig del av norsk teaterhistorie, og – passende nok – kanskje aller mest kjent for sine tolkninger av nettopp Peer Gynt. Denne forestillingen blir derfor nærmest som en hyllest til Toralv Maurstad. Han har overlevd et hjerneslag og trodde han aldri kunne spille teater igjen. Drøye to år senere er han tilbake i en hovedrolle. Det står det respekt av!


Hovedrolleinnehaveren, 91 år gamle Toralv Maurstad. FOTO: Stig Håvard Dirdal

Men tross prestasjonen til Toralv Maurstad og de andre skuespillerne, sitter jeg ikke igjen med så mye mer enn en helt OK følelse. Forestillingen er i enkleste laget for min del. Den starter også sent og varer lenge, og etter en lang dag er det vanskelig å henge med når klokken bikker 22:00. Det hele går litt tregt. Scenen hos Dovregubben blir derfor et deilig avbrekk, men jeg savner mer sang, musikk og action. Majoriteten av publikum er (ikke overraskende) av den eldre garde og det virker som de koser seg, men for meg blir det rett og slett for kjedelig, og det tror jeg mange andre ungdommer også vil føle på. 

Wreck

I Rådhusets store marmorsal, omringet av fargerike veggmalerier og et slør av hvitt lys, beveger en sort skikkelse seg. Den ånder og flyter over flisene, sluker og spytter ut mennesker på veien. Den store oppblåsbare plastskulpturen kjennetegner Pietro Marullos populære forestilling Wreck – list of extinct species, som siden premieren i 2017 har spilt i 17 land og nå gjester Oslo Rådhus. Et spektakulært syn og en uvanlig opplevelse.


Den sorte skikkelsen er nådeløs, den gir og tar menneskene som den vil. FOTO: Tale Hendnes

Tittel: Wreck – list of extinct species
Av: Pietro Marullo
Tid og sted: Oslo Rådhus, 14. september 2018
Lyddesigner: Jean-Noël Boissé         Lysdesigner: Julie Petite Etienne
Mykskulptur og kostymer: Pietro Marullo, Bertrand Nodet
Medvirkende: Helena Arraju, Adrien Desbons, Noemi Knecht, Paola Madrid, Anais Van Eycken, Paola di Bella
Kommende forestillinger: 15. og 16. september kl. 19.00
Anmeldelse av: Mari Noodt

Det er Oslo Kulturnatt og byen flyter over av pop-up scener, gøyale eventer, konserter og utstillinger. Dansens Hus og ULTIMA-Contemporary Music Festival har fått æren av å låne selveste rådhushallen til å huse deres tilskudd til kvelden – Wreck. Salen er tom for anledningen og publikum plasseres på det kalde marmorgulvet. Den store, sorte plastputen ligger i motsatt ende av salen og begynner sakte å bevege seg mot oss. Den stopper ikke før den rører ved de på første rad. Her må publikum være sporty og bli med på opplevelsen! Idet skulpturen beveger seg videre, står det plutselig en danser foran oss, helt i frys. Det er som om hun ble satt igjen av den mørke skikkelsen, som beveger seg videre, tilbake foran danseren og hun forsvinner like brått. Det er en fascinerende sekvens, hvor flere og flere bli spyttet ut og slukt, men etter ti minutter mister jeg interessen.


Det er befriende når skulpturen endelig løftes fra bakken og dermed skifter form. FOTO: Tale Hendnes

Kjedsomheten varer heldigvis ikke lenge – tempoet øker og danserne forsvinner inn og ut av skulpturen som prosjektiler. De løper rundt i salen med et panisk uttrykk i ansiktet. Som et stumt skrik. Det gir meg følelsen av dystopi og apokalypse. De løper fra et endeløst mørke, et sort hull. Til slutt tar de kontrollen over mørket, og kaster den store puten ut over publikum. Den flyter over oss og lander på bakerste rad. Et flott klimaks… Kunne det vært. Forestillingen fortsetter etter dette. Vi må føre skulpturen tilbake til danserne, og sekvensen med den flytende skikkelsen fortsetter dessverre litt for lenge. Dramaturgien spriker litt og klarer ikke å opprettholde en helhetlig interesse. Marullo har allikevel gjort ett særdeles smart dramaturgisk valg ved å avslutningsvis vise oss baksiden av skulpturen. Vi får se hvordan de fører den, vi får se den tilfeldige, men fortsatt vakre, koreografien som utspiller seg i selve forflytningen. Dette er et spennende grep. Også den symbolsterke avslutningen er fin, hvor danserne tar et ordentlig farvel med det sorte, og frigjøres.


En frigjørende avslutningssekvens gir forestillingen et siste løft. FOTO: Tale Hendnes

Wreck er en symboltung danseforestilling, som har mulighet til å skape eksistensielle refleksjoner hos sitt publikum. Dessverre er dramaturgien litt for sprikende, og den store fascinasjonen uteblir for min del. Marullo skal allikevel ha ros for å leke med både materiale, lokale og musikk. Forestillingen spilles kun i helgen og er gratis, så har du en time å slå ihjel i byen, er det ikke bortkastet tid å se Wreck.

Ibsenfestivalen: Peer Gynt (SE)

Under årets Ibsenfestival er det to Peer Gynt på plakaten. Den ene fransk, den andre svensk. På Det Norske Teatret står Toralv Maurstad i tittelrollen. Det er ingen tvil om at denne klassikeren har tålt tidens tann, og stadig anses som både aktuell og viktig på den nasjonale og internasjonale teaterscenen. Kungliga Dramatiska Teatern, oftest kalt Dramaten, er Sveriges nasjonale teaterscene. Deres tolkning av Peer er mørkere og mer menneskelig enn noen sinne. Dramaten klarer kunststykket å skape en ny Peer. 

Erik Ehn gir oss en ekte Peer av kjøtt og blod, full av nyanser og indre demoner. FOTO: Sören Vilks

Tittel: Peer Gynt
Av: Henrik Ibsen
Gjestespill fra: Kungliga Dramatiska Teatern (premiere 15. februar 2018)
Tid og sted: Nationaltheatret, Hovedscenen, 12. september 2018
Regi: Michael Thalheimer                                    Scenografi: Olaf Altmann
Kostyme: Michaela Barth                                    Lys: Michael Göök
Musikk: Bert Wrede                                            Videodesign: Alexander du Prel
Medvirkende: Erik Ehn, Stina Ekblad, Rebecka Hemse, Carl Magnus Dellow, Andreas Rothlin Svensson, Thomas Hanzon
Kommende forestillinger: Forestillingen er ferdigspilt
Anmeldelse av: Mari Noodt

 

Du trenger ikke kjenne historien inn og ut eller ha sett tjue ulike oppsetninger, men du vet nok hvem Peer Gynt er. Du har kanskje hørt at han er en dranker, en ladiesman, en dårlig sønn og en løgner. Han er alle disse tingene, men i kveld er Peer også en såret mann, en mann med sterke følelser og indre demoner. Peer er en mann av kjøtt og blod som lider og pines av sine egne destruktive tanker og handlinger. Han vet det ikke selv, for han jakter stadig sin egen kjerne, men Peer er nåtidens mann. Han er det moderne mennesket. I Dramatens oppsetning kommer dette fram på en måte jeg aldri har sett før.

Det har mye med hovedrolleinnehaver Erik Ehn å gjøre. I 2,5 timer vrenger Ehn nærmest ut sjelen sin for oss fra en pidestall på forscenen. Bak han dreier en minimalistisk og poetisk scenografi bestående av titalls stålsøyler. En evigvarende dur av musikk legger seg mellom søylene. Det er dunkelt og dystert. Ehn står midt i det og gir oss alle de vonde og nyanserte følelsene. Han er full av svette og blod og roper av all kraft. “Solveig!”. Det er et rørende bilde å se de to kvinnene, Solveig og Mor Åse, gå gjennom skogen av søyler på jakt etter sin kjære gutt. Deres håp og tro på den fortapte Peer er sterk i denne oppsetningen. For Peer er ikke bare dum, full og stormannsgal, han er tyrannisert og spaltet av sine egne tanker. Ved å stille Peer helt avkledd og sårbar, alene framme på scenen, blir nettopp dette indre kaoset så synlig. Han kan ikke rømme fra det som kommer hans vei. Vi vet fortsatt ikke om alt er oppspinn, om Peer lyver, men han får ikke fred… Og på samme måte som de to kvinnene, vil vi at han skal få det!

Med enkle midler skaper scenograf Olaf Altmann et vakkert og effektfult landskap rundt karakterene. Her med Stina Ekblad som Mor Åse. FOTO: Sören Vilks

Dette er ikke en forestilling med mye tant og fjas. Dette er en brutal versjon av Peer Gynt, som i stor grad fokuserer på hans psykiske pinsel. Nettopp av den grunn er Dramatens versjon så enestående. Gjennom Ehns makeløse prestasjon blir Peer mennskelig for oss. Anitra, Dovregubben, Bøygen og de andre karakterene er karikerte og groteske. De bryter seg inn til Peer på hans pidestall og skaper kaos. Stemningen som oppstår i forestillingen gir meg assosiasjoner til filmer som Requiem for a dream og Moulin Rouge. Midt i det onde og makabre, står et plaget og trett menneske. I dette tilfelle er det den velkjente Peer. Jeg sitter ytterst på stolsetet og følger hans kamp for å finne fram til seg selv, og slippe fri fra demonene.

Dramatens Peer Gynt er et solid stykke teaterarbeid. Det er profesjonelt fra start til slutt, helt uten glipper. Produksjonen er sømløs, vakker og sterk, og byr på fantastiske skuespillerprestasjoner. Det er ikke noe å sette fingeren på her. Dette er en av de beste forestillingene jeg har sett.

Ibsenfestivalen: Arbeidstittel: Savnet fellesskap

En forestilling tilegnet de overlevende fra det 20.århundre. Arbeiderpartiets automatiske telefonsvarer. Et drivhus. Fire skuespillere. DJ. Naturiststrender. Et hjem, en venn eller kanskje et hotell? En rotte, en stor rotte med lange fingre. Et basseng, å grave og finne spennende ting. Spise pasta. Ta en røyk. Drikke First Price Cola mens man ser på trappen mot målet. Ibsenfestivalen og Jonas Corell Petersen. Velkommen til amfiscenen! Arbeidstittel: Savnet fellesskap.


En slagen gjeng i sofaen. F.v. Ole Johan Skjelbred, Andrine Sæther, Tone Mostraum og Olav Waastad. FOTO: Øyvind Eide

Tittel: Arbeidstittel: Savnet fellesskap
Hvor/Når: Nationaltheatret, Amfiscenen onsdag 12.september urpremiere
Manus/Regi: Jonas Corell Petersen
Komponist/lyddesigner: Gaute Tønder           Scenografi: Nia Damerell         Kostymedesigner: Ane Aasheim
Lysdesigner: Øyvind Wangensteen                   Maskør: Camilla Brendslet       Dramaturg: Kristian Lykkeslet Strømskag
Medvirkende: Ole Johan Skjelbred, Olav Waastad, Andrine Sæther og Tone Mostraum
Kommende forestilling: spilles frem til 15.november
Anmelder: Helge Langerud Heikkilä

Dette var en av forestillingene som ble trukket frem da vi tok for oss Teaterhøsten 2018! Mari forventet “eksistensielle spørsmål i en absurd, humoristisk og finurlig innpakning”. Prosjektet føyer seg inn i rekken av Corell Petersens produksjoner som befinner seg i et slikt ukonkret landskap. Det skapes en slags stemning og man møter noen karakterer. De snakker seg imellom og for seg selv, eller til publikum når det trengs. Teksten er springende fra det dypt alvorlige til det humoristiske. Det er nesten alltid noen i salen som ler, men veldig sjelden mer enn 5 som ler om gangen. Folk ser humor ulike steder og forestillingen gir nok ulike ting til samtlige i salen.

Noe av det som imponerer meg mest i Arbeidstittel: Savnet fellesskap, er at samtlige elementer trekker i samme retning, selv om jeg ikke klarer å sette fingeren på akkurat hvilke retning det er. Kostymene er crazy, scenografien overdådig og enkel på samme tid. Det brukes både sang, musikk, mat, drikke og video i forestillingen. Teksten hopper hit og dit, og skuespillerne sjonglerer alle disse elementene med den største selvfølgelighet. Alt gir mening. Dette flettverket av en forestilling gir mening, uten at jeg kan si hva denne meningen er, det er noe man føler. Noe jeg opplever ved å se på.


Et mørklagt drivhus, eller kanskje et hus, eller et hotell. FOTO: Øyvind EIde

Dette er en urpremiere som viser seg å vare i 3 timer. Da kunne man kanskje trodd at det ble kjedelig, men den gang ei. Selv om det ikke er direkte spennende, holdes man inne i dette universet. Man blir nysgjerrig, for man aner virkelig ikke hva som er det neste som vil skje. Derfor godtar man også det tilsynelatende trege tempoet alt foregår i. Dessuten har man aldri sett noe lignende før!

Slike springende, lekende produksjoner mener jeg har god grobunn blant ungdom. Bare se på scene 3 på Det Norske Teatret eller Black Box Teater. Dette er steder med lignende forestillinger, hvor gjennomsnittsalderen blant publikum ofte er lav. Det kan den godt bli på Amfiscenen også, for dette er en artig liten lang forestilling full av fiffige kromspring. Arbeidstittel: Savnet fellesskap får av meg terningkast 5!

Ibsenfestivalen: Hedda Gabler

Hedda Gabler har danset seg trett. Hun gifter seg med Jørgen Tesman som gir henne drømmehuset. Bryllupsreisen blir gjennomført og alt Hedda Tesman har igjen å more seg med, er sin fars gamle pistoler. To “venner” fra tidligere dukker plutselig opp i byen. Det slår gnister, både mellom menneskene og i General Gablers gamle pistoler.


Kjersti Botn Sandal  spiller den legendariske rollen som Hedda Tesman (Gabler) FOTO: Erika Hebbert

Tittel: Hedda Gabler
Hvor/Når: Nationaltheatret, Torshovteatret tirsdag 11.september
Av: Henrik Ibsen                    Dramaturgi og bearbeidelse: Mari Vatne Kjelstadli          Regi: Sofia Jupither
Scenograf: Erlend Birkeland         Kostymedesign: Ellen Ystehede            Maskør: Wibke Schuler       Lysdesign: Phillip Isaksen
Medvirkende: Kjersti Botn Sandal, Hermann Sabado, Trond Espen Siem, Marika Enstad, Hanna-Maria Vea Grønneberg, Benjamin Helstad
Kommende forestillinger: spilles til og med 27.oktober
Anmeldelse av: Helge Langerud Heikkilä

Vi tar trappene opp til den intime sirkelformede teatersalen på Torshov. Svenske Sofia Jupither har satt seg i registolen, klar for å gi oss sin Hedda Gabler. Dette mesterverket, skrevet av Henrik Ibsen, er klart for Ibsenfestivalen 2018. Scenografien er enkel. En rund sofa med hyller på utsiden. Mange inn og utganger å benytte seg av, men alt av handling foregår i dette ene rommet, over et døgn. Det hele er intenst og livsfarlig.


Hjemme fra bryllupsreisen og gamle tanter kommer på besøk. f.v. Marike Enstad, Hermann Sabado og Kjesti Botn Sandal. FOTO: Erika Hebbert

Forestillingen er en tradisjonell tolkning av Ibsen. Her får teksten og skuespillerne stå i sentrum. Kjersti Botn Sandal gjør sin Hedda til en usikker og søkende sjel som biter når hun føler hun må og trekker seg unna om hun tenker det er til det beste. Hun er lojal til beinet, og kjemper mot indre demoner så vel som ytre. Hennes mann, Jørgen Tesman, spilles strålende av Hermann Sabado. Også han er overraskende sympatisk og naiv overfor kvinnen han etterlater seg hjemme. Jeg tror virkelig på at han elsker sin Hedda, det er bare så mye han må gjøre hele tiden. Her er tanter, jobb og venner. Tiden strekker ikke til. De resterende rollene spilles også godt i en forestilling som best kan beskrives som solid.

Det er lenge siden jeg har sett en så tradisjonell teaterforestilling, noe som på et plan oppleves forfriskende. Teksten blir tatt på alvor og får være det bærende elementet. Det siste minuttet er et lite øyeblikk teatermagi, verdt turen alene. Så gjenstår spørsmålet om dette er en forestilling for ungdom. Jeg kan vel svare tja på det. Jeg liker tradisjonelt teater og Ibsen, det har jeg gjort fra jeg var 10 år, sånn sett kan jeg svare ja. Men dette er ikke en forestilling laget for ungdom, eller som strekker seg langt for å trekke et yngre segment. Dette er rett og slett en solid Hedda Gabler produksjon, hvor Henrik Ibsen får være den virkelige stjernen. Perfekt når det er Ibsenfestival!

N.E.V.E.R.L.E.T.G.O.

Teaterungdoms faste lesere vet at vi er over gjennomsnittlig begeistret for Dramatikkens hus. Dette nasjonale bygget hvor ny norsk dramatikk skapes og utvikles. Her holdes foredrag og av og til også visninger. Forrige fredag tok vi turen til mursteinshuset på Grønland for å se visningen av Rolf Kristian Larsens nye stykke, n.e.v.e.r.l.e.t.g.o.


Rolf Kristian Larsen er husdramatiker på Dramatikkens hus. FOTO: Giacinto Trentadue

Tittel: n.e.v.e.r.l.e.t.g.o.
Hvor/Når: Dramatikkens hus, fredag 7.september
Dramatiker: Rolf Kristian Larsen
Kunstnerisk ansvarlig: Kristina Kjeldsberg
Teknisk ansvarlig: Paulucci Bakke
Medvirkende: Heidi Toini, Marius Næss, Alexandra Gjerpen, Kari Onstad og Nils Johnson.
Kommende visninger: Husdramaton 14.oktober
Anmelder: Helge Langerud Heikkilä

Det er en glede å se at gjennomsnittsalderen i salen er betydelig lavere enn på en gjennomsnittlig teaterforestilling. Det er kjempegøy. At det også er 8 registudenter representert viser at Dramatikkens hus er i god kontakt med teaterungdommen. Dette er forresten et tips til alle som studerer noe innenfor drama og teater: visningene på Dramatikkens hus er nesten utelukkende gratis og man har gjerne mulighet til å stille dramatikerne e.l. spørsmål. For å sitere tidligere husdramatiker Maria Tryti Vennrød sitt ungdomsstykke Nasjonal prøve: “Det er sunt, oppbyggeleg og det held miljøet saman.”

Dette er en visning, ingen ferdig forestilling. Vi får se et utdrag fra teksten, fremført av skuespillere som har hatt en workshop knyttet til verket i noen dager. Utvikling av sceneteksten er i fokus, ikke selve kvaliteten på visningen. Etter fremførelsen kommer Rolf Kristian Larsen selv opp på scenen for å fortelle kort om stykket og svare på spørsmål fra salen. En seanse som denne fredagen fungerer ekstremt godt. Spørsmålene fra salen holder høy kvalitet og svarene til Rolf Kristian Larsen det samme. Teaterungdommen vet hva de snakker om.


Skuespillerne fra workshopen i forkant av fredagens visning. FOTO: Giacinto Trentadue

Teksten handler om usikkerhet, om det å bli værende eller å forlate noen. Et eksistensielt tema. Bli eller gå videre? Måten teksten fremføres på er alvorlig og direkte. Det er lite krimskrams og jåleri. Jeg føler med stykkets hovedperson (som det for meg var klokkeklart hvem var fra første stund, selv om flere i salen tydeligvis slet med å plassere protagonisten). Alt i alt var denne fredags formiddagen nok en positiv opplevelse på Dramatikkens hus.

PS: Denne anmeldelsen er nok hakket mer krevende å forstå enn det meste vi skriver på Teaterungdom.no. Det er ikke uten grunn. Dramatikkens hus oser av kompetanse og fagbegreper, så det er noe man bør være klar over når man tar turen hit. 

Usynlige grenser / Øyteater for barn

Jeg tok båten ut til Gressholmen for å se på barneteater. Jeg tok på meg regntøyet og trosset været, for ingenting er bedre enn litt teater på regnværsdager. På Gressholmen Kro ble jeg møtt av Ellen Jerstad, Torgeir Vassvik og Andrea Skotland. Vi var dessverre ikke så mange publikummere, men vi som møtte opp til denne prøveforestillingen fikk oppleve noe helt spesielt. Det var virkelig verdt turen.

Foto: Håkon Borg
Øyteateret har inntatt Gressholmen Kro. FOTO: Håkon Borg

Tittel: Usynlige grenser
Hvor/Når: Gressholmen Kro, søndag 9.september
Produsert av: Øyteateret                                   Produsent: Andrea Skotland
Komponist, utøver: Torgeir Vassvik                  Instruktør, forteller: Ellen Jerstad
Design: Rosie Whiting
Kommende forestillinger: Søndag 16.september på Riksscenen
Anmeldelse av: Eline Otterstad

Usynlige Grenser er en musikk- og fortellerforestilling hvor man blir kjent med samiske eventyr. Vi blir tatt med ut på vidda, ned i Saavje-verdenen, gjennom vannet og inn i frodige skoger. Det er en spennende fantasireise hvor man får oppleve mye, blant annet en gutt i en bjørnekropp og underverdenen. Forestillingen passer utrolig bra for skolebarn på de nederste trinnene, som er den tenkte målgruppen.  

Foto: Håkon Borg
Usynlige Grenser møter vi Torgeir Vassvik og Ellen Jerstad. FOTO: Håkon Borg

Fortelleren Ellen Jerstad og musikeren Torgeir Vassvik står på scenen når vi kommer inn i rommet. Idet vi har satt oss begynner forestillingen. Vi blir med en gang dratt inn i de samiske eventyrene. Ellen har en utrolig god evne til å fortelle, noe som gjør at det aldri blir kjedelige øyeblikk. Hun holder spenningen oppe mens publikums fantasi får løpe fritt. Torgeir lydlegger det hele med sin musikk. Musikk som sto veldig bra alene og var med på å berike de eventyrene vi fikk fortalt. Sammen utgjør de en nydelig duo som den kulturelle skolesekken kan glede seg til å få besøk fra. Jeg synes det er fint at de har laget en intim forestilling med samiske eventyr, og musikk som barn i barneskolen skal få gleden av å bli kjent med. Den setter virkelig i gang fantasien og for mange barn blir det sikkert et møte med eventyr og musikk som de ikke er vant med.

Jeg anbefaler dere med barn i alderen 5 og oppover til å ta med barna deres bort på Riksscenen søndag 16.september for å se premieren deres der kl.13! Det er en opplevelse det er verdt å få med seg.