Trulte fyller år

Klassisk sitcom møter teateret i Trulte fyller år. Her snakker vi stue, stampub og en vennegjeng som ikke helt klarer for å legge ungdomstiden bak seg. Kompani Krøbel har laget sin andre forestilling, og tematikken de tar opp er like aktuell som den er gjenkjennelig. 

 

Det er en gjeng flotte og dyktige skuespillere på scenen i Trulte fyller år. FOTO: Ulvar Gansum

Tittel: Trulte fyller år

Av: Marit Røste ved Kompani Krøbel

Tid og sted: Teater Manu, 06. juni 2019

Regissør: Yngve Emil Marcussen   Regiassistent: Ingvild Kristin Kirkvik

Scenografi: Alba Lasanta Ebbesen   Kost og mask: Ingri Brinch Ness

Medvirkende: Marit Røste, Ann Mari Nordengen, Eirik Hallert, Sindre Olav Fredriksen og Daniel Frikstad. Nederst f.v. Karen Husby Liland og Astrid Nøkland.               

Kommende forestillinger: Fredag 7. juni og lørdag 8. juni                                                  

Anmeldelse av: Stine Sørensen


 

Scenen på Teater Manu er gjort om til en liten koselig stue i Oslo. Her møter vi Trulte, som egentlig heter Hedda, men hvis kallenavn fra barndommen har blitt med inn i voksenlivet. Trulte fyller 30 år, og i stua overrasker vennegjengen med fest. Herfra følger vi livet til Trulte og co. gjennom ett år til dagen hun fyller 31. På veien lærer vi disse karakterene å kjenne, og kanskje lærer vi å kjenne oss selv litt bedre også?

Den gjennomgående tematikken i forestillingen er overvekt. Manusforfatter og skuespiller Marit Røste spiller tittelrollen, og i programmet skriver hun ærlig at mye i stykket er basert på egne erfaringer som overvektig kvinne. En av forestillingens styrker er fremstillingen av den subtile stigmatiseringen Trulte opplever. Kun en gang blir hun kalt direkte feit, ellers så kommer det små stikk som “Jeg kan hjelpe deg med kosthold og trening” og “Spiser du igjen?”. For ikke å snakke om at alle kaller henne for Trulte, som i bunn og grunn er et ganske ondsinnet kallenavn. Det er deilig når Trultes nye homofile romkamerat spør om han kan kalle henne for Hedda. Og desto verre blir det når han senere (i sinne) sier Trulte. Forestillingen belyser ikke bare hvordan det er å leve som overvektig, den sier også noe om hvordan mennesker stigmatiserer andre, selv om vi kanskje ikke mener det.

 

Trulte må ta et oppgjør med sin alkoholiserte og bortskjemte lillebror, spilt av Eirik Hallert. FOTO: Alba Lasanta Ebbesen

 

Både karakterer og historie vekker gjenkjennelse og identifikasjon. Vi møter den konservative barndomsvenninne som mest av alt vil få barn, og den festglade nye venninnen som absolutt ikke vil ha barn. Vi møter den homofile romkameraten og kompisen fra jobben som ikke helt har funnet seg selv. Vi møter Trultes alkoholiserte lillebror og hans influenser-kjæreste (som faktisk får barn i løpet av forestillingen). Som en som selv nærmer seg 30, er dette karakterer jeg kjenner godt igjen. I løpet av forestillingen faller to venner fra hverandre fordi de rett og slett er blitt for ulike, og på et punkt er man nødt til å ta et oppgjør med en nær person som har gjort en vondt, selv om det er vanskelig. Jeg er sikker på at de fleste vil kunne relatere seg til mye av det som skjer på scenen, uavhengig om man har fylt 30 eller ikke.

 

Regien er modellert etter tv-sitcomen. Tenk Friends og How I met your mother, så har du et ganske klart bilde på dramaturgen til Trulte Fyller år. Mye av handlingen foregår i Trulte sin stue, men vi drar flere ganger innom stampuben også, som artig nok er karaokebaren Syng!. Synes du ikke det var artig, så har du ikke bodd i Oslo lenge nok! Forestillingen varer i en time og 40 min, så det er mye som skal skje for å troverdig simulere et år. Vi får servert alt fra lengre scener til korte, kjappe glimt inn i karakterenes liv. Det fungerer godt, selv om jeg noen ganger skulle ønske at enkelte scener varte lengre, mens andre med fordel kunne kuttes helt.

 

Trulte fyller år er et bittersøt drama som makter å levere humor uten at det tar brodden av tematikken. FOTO: Alba Lasanta Ebbesen

 

Dramaturgen minner på mange måter mer om det vi ser på tv enn det vi er vant med å se på teatret. Det funker rått! Det er kult å mikse ulike formater på denne måten, spesielt når tematikken retter seg mot et publikum som kanskje er mer vant til å bli underholdt fra sofaen enn fra salen. Slik frir man til et publikum som vanligvis ikke ville gått på teater, og det synes jeg er bra. Vi trenger nyskapning på scenen, og vi trenger å trekke et yngre publikum. Trulte fyller år er rettet mot et voksent publikum, men jeg tror faktisk en 16-åring ville hatt like stor glede av forestillingen som en 30-åring. Mange av problemene som blir tatt opp er like aktuelle for ungdommen som for voksne, spesielt med tanke på kropp og seksualitet. Sånn sett tror jeg Trulte fyller år kan være en viktig forestilling, i tillegg til å være underholdende.

Mesteraften: Hvite netter

Tre balletter på en kveld. Nydelige feminine rekker av hvite ballerinaer, rå maskulin styrke og en klassiker. Det er mesteraften på Den Norske Opera og Ballet nok en gang. To Norgespremierer og en forestillingen som danses for 78.gang av Nasjonalballetten. Spennet er stort. Velkommen til Hvite Netter.

 

Velkommen til Mesteraften på Den Norske Opera og Ballett. FOTO: Erik Berg

Tittel: Mesteraften: Hvite Netter

Hvor/Når: Den Norske Opera og Ballett, Hovedscenen mandag 3.juni

Koreografi: Natalia Makarova (etter Marius Petipa), Ohad Naharin og George Balanchine.

Mesteraften: Hvite Netter består av ballettene: The Kingdom of the Shades (fra La Bayadère), Secus og Symfoni i C

Medvirkende: Nasjonalballetten og Operaorkesteret

Kommende forestillinger: Spilles frem til 13.juni

Anmeldelse av: Helge Langerud Heikkilä


 

Det hele starter med The Kingdom of the Shades (fra La Bayadère) som får sin Norgespremiere under mesteraften. Hvitkledde klassiske ballerinaer danser på rekke. Bevegelsene gjentas og gjentas i en stram og krevende koreografi. Her er ingen rom for feilskjær, hver lille feil vil bli avslørt på et blunk i dette stramme regimet. På mange måter oppleves dette nesten som en eksamen i ballett. Mestrer du dette, mestrer du ballettkunsten. Inn på scenen kommer også stjernen, gjesten vi alle venter på: Maria Kochetkova er en petit danser, en prima-ballerina slik du ser dem på film. Blikket styrer umiddelbart i hennes retning og hun får lov til å styre sitt publikum. The Kingdom of the Shades er en klassisk ballett, krevende og enkel i sitt uttrykk, med plass til store stjerner og en ultrafeminin kraft.

 

Secus er en fantastisk oppvisning av maskulinitet, kraft og utmerket dansekunst. FOTO: Erik Berg

 

Norgespremiere nummer to følger så. Secus er guttas tur til å måle kreftene. I enkle t-skjorter og vanlige hverdagsbukser trer danserne inn og ut av scenen. De skaper en røff og tøff stemning hvor inntrykket blir at musikken følger danserne, ikke motsatt. Ekstremt sterkt og kraftfullt. Også her kommer partier hvor det danses på rekker, men her er det uforutsigbare og maskuline i sentrum. Secus danses som sagt for første gang i Norge, jeg håper det ikke er den siste. For dette er det beste jeg har sett på Den Norske Opera og Ballett siden legendariske The Hamlet Complex.

 

Kvelden avsluttes med en klassiker. Symfoni i C danses for imponerende 78.gang av Nasjonalballetten. Musikken er svulstig og det er lysekroner på scenen. Dette er det veldig mange forbinder med ballett. Klassiske bevegelser, enormt mange jenter i hvitt og noen gutter i sort som mest av alt støtter opp sine prinsesser. På ingen måte dårlig, men etter fantastiske Secus oppleves det litt uinspirert.

 

En klassisk ballett avslutter Mesteraften: Hvite Netter. FOTO: Joerg Wiesner

 

Mesteraften: Hvite Netter gir tre ulike opplevelser. Publikum får et innblikk i femininitet og maskulinitet, i tillegg til “den klassiske balletten”. Spennet er stort og kvaliteten høy. Secus er noe jeg vil huske lenge. Her ble det danset så svetten bokstavelig talt sprutet, og det moderne ungdommelige fikk skinne igjennom. Som Teaterungdom er det utvilsomt her Hvite Netter treffer best, men bommer det gjør den aldri!

Tante Jane

En absurd familie-drama-komedie-thriller beskriver vel kanskje best det vi nettopp var vitne til. Fra start en ruller det inn intriger og konflikter, og vi skjønner raskt at ikke alle kommer til å overleve forestillingen. Spørsmålet er: Hvem blir drept? Tore Renberg står bak teksten til et av de merkeligste, men morsomste stykkene vi har sett på lenge.

 

Dette er en familiesamling du IKKE vil være med på! FOTO: Dag Jenssen

Tittel: Tante Jane
Av:
Tore Renberg
Tid og sted:
Det Norske Teatret, Scene 3, 31. mai 2019
Regissør:
Fridtjov Såheim
Scenografi og kostyme:
Ingrid Tønder
Medvirkende:
Marit Adeleide Andreassen, Pål Christian Eggen, Kristin Grue, Christian Ruud Kallum, Geir Kvarme, Nina Woxholtt                                                                         Kommende forestillinger: Onsdag 5. juni                                                                  Anmeldelse av: Kamilla Skallerud og Stine Sørensen


 

Narkomane Frank tar med en kompis og bryter seg inn hos den rike tanten sin. Og ja, tanten heter Jane. De tror selvfølgelig at tanten sover tungt og ikke vil merke noe, men slikt blir det ikke spennende teater av. Tante Jane er både lys våken og ganske så bedugget. Hun har bestemt seg for å ta livet av ektemannen, så hun inviterer like så godt den høygravide bestevenninnen/naboen Sussi over for å planlegge ugjerningen. I typisk farse-stil dukker også både ektemann og søster opp mot slutten.

 

Det er godt å ha en støttende bestevenninne når man planlegger mord. FOTO: Dag Jenssen

 

Forestillingen er ikke lang, den varer kun i en time. Et godt valg om du spør oss, for her kunne det fort ha blitt for mye av det gode. Hele handlingen foregår i Tante Janes pastell-sprengte stue. Med så mye rosa i huset er det faktisk ikke så rart at det er problemer i ekteskapet. I et makabert kammerspill raseres både relasjoner og liv, og det er neimen ikke lett å vite hvem man skal heie på. Tante Jane fremstår som en kald og kynisk manipulator i særklasse, men søren om ikke skuespiller Marit Adeleide Andreassen får oss til å like henne for det. Det er noe forfriskende ved en kvinnelig karakter som tar makten tilbake i eget liv, dog hun burde kanskje gjort det på en mindre morderisk måte.

 

Narkomane Jolle angrer snart bittert på at de valgte å bryte seg inn hos tante Jane. FOTO: Dag Jenssen

 

Den vittige dialogen er virkelig hovedpunktet i forestillingen. Særlig gjelder dette mellom Frank og narko-kompisen Jolle, og mellom tante Jane og Sussi. Karakterene lirer ut de mest absurde replikker, men innunder det komiske ligger det også kløktige avsløringer og stikk til samfunnet. Her er det vanskelig å si hvem som blir mest latterliggjort – den moderne feministen eller den moderne familien?

 

Tante Jane er et fyrverkeri av en forestilling, med et fargerikt persongalleri som både underholder og sjokkerer. Energinivået er herlig å se på, og latteren sitter løst gjennom hele timen det varer. Det er også veldig kult at vi har fått en nyskrevet helnorsk forestilling, for det er ikke kjent kost på den norske scenen. Vi digget Tante Jane, og vi tror de fleste andre ville digget den også!

Dette barnet

Dette barnet er en forestilling om familierelasjoner, om å være forelder og å være barn. “Alle er nokon sine barn” står det i beskrivelsen hos Det Norske Teatret. Dette er noe vi alle kan relatere til, og du kan godt se denne forestillingen på grunn av det gjenkjennelige temaet. Men du kan også se den bare på grunn av det sceniske konseptet.

 

Fem skuespillere gir liv til ti ekte historier fra Calvados, Frankrike. FOTO: Fin Serck Hanssen

Tittel: Dette barnet
Av: Joël Pommerat
Tid og sted: Det Norske Teatret, Scene 2, 28. mai 2019
Oversettelse: Tove Bakke
Regissør: Jon Tombre
Scenograf og kostymedesigner: Lawrence Mastaf
Lysdesigner: Per Willy Liholm
Komponist: Amund Sjølie Sveen
Medvirkende: Unn Vibeke Hol, Kyrre Hellum, Espen Løvås, Gard Skagestad, Ragnhild Meling Enoksen


 

Dramatiker Joël Pommerat har samlet inn historier fra en blokk i den franske byen Calvados. Resultatet ble et novelleaktig manusskript med ti fortellinger, som nå bringes til livet på Scene 2 hos Det Norske Teatret. Ti noveller om det å få et barn og hvordan det aldri blir helt slik man tenker det skal bli. På godt og vondt. Ved første øyekast er jeg skeptisk. Er dette noe for en ung kvinne? En som ennå ikke har egne barn? Vel, jeg må pent spise mine egne ord. Jeg er – som de påpeker – noens barn, og da treffer dette meg også. Kanskje spesielt meg… En som er midt mellom det å fortsatt føle seg som noens barn, og en som forstår sine foreldre fra et voksenperspektiv. Dette barnet bærer i seg alle disse relasjonene.

 

Sandhodene er det sentrale i scenografien og skaper mange vakre symbolske bilder. FOTO: Fin Serck Hanssen

 

Det er allikevel ikke tematikken som treffer meg hardest. Det er den mesterlige sceniske utførelsen. Sammen med scenograf og kostymedesigner Lawrence Mastaf har regissør Jon Tombre skapt et genialt univers for disse ti historiene. Det er så enkelt og smart løst. Vi ser inn i et ordinært verksted. Gulvet er dekket av hvit plastikk, fire arbeidsbenker står klare med former og verktøy. Lengre bak ser vi sorte bøtter med sand og vann. Vi introduseres for rommets faktiske funksjon: Her lages det leireobjekter. Skuespillerne bruker sanden og vannet. De lager avstøpninger av barnehoder. Det er så røft og håndfast. Jeg blir helt fortryllet av det fysiske arbeidet med det naturlige materiale. Det er vakkert å se på. Sanden smuldrer fra avstøpningene. Det går sakte i oppløsning. Den kastes, den tømmes ut og avstøpningene knuses. Forestillingen er full av nydelige og sterke bilder med sanden. Når teksten legges oppå dette så oppstår det et helt unikt uttrykk.

 

En scene mellom en far og en datter billedgjøres enkelt og vakkert med lek i sanden. FOTO: Fin Serck Hanssen

 

Vi befinner oss i et symbolsk univers. De fysiske handlingene – arbeidet med sanden og hodene – gir ordene mer betydning. Vi trenger ikke se en datter krangle med sin far. Vi kan høre dialogen og se hender gå fra å leke med sand til å kaste den. Det er ikke teskje-teater, men smart og subtilt. Dermed holder de seg unna klisjeene og voksen-spiller-barn-dilemmaet. Etter min mening kommer kjernen i historiene bedre fram på denne måten. Billedgjøringen gir en større dybde til relasjonene de ønsker å framstille. Ved å live-projisere nærbilder av sandhodene og andre elementer i rommet, ledes fokuset vårt gjennom forestillingen. Det er et effektivt og fint grep.

 

Jeg håper noen leser dette og tenker de vil se forestillingen. Dette barnet fortjener mer enn halvfull sal, som i kveld. Ikke la deg skremme av tittel og beskrivelse. Denne forestillingen er like mye for barna som foreldrene. Det er en forestilling som makter å balansere det poetiske og vakre med det røffe og fysiske. En kombinasjon som virkelig falt i smak hos meg.

 

Natta syng sine songar

Tett under taket på Nationaltheatret er det så stille at man hører elektrisiteten som strømmer gjennom lyskasterne. I et hjørne kan vi skimte noe, men vi skjønner ikke helt hva det er. Lysene dempes, men slukkes aldri helt. Plutselig står det en mann på scenen og noen sekunder tenker jeg «er dette en i publikum som kommer for sent, eller har forestillingen startet?» 

Han drømmer om å bli forfatter, men får atter en gang “nei” fra forlaget FOTO: Øyvind Eide

Tittel: Natta syng sine songar

Tid og sted: Amfiscenen på Nationaltheatret, 16. mai

Regissør: Laurent Chétouane

Medvirkende: Marte Engebrigtsen, Nils Georg Mulvik, Henrik Rafaelsen, Ågot Sendstad, Ole Johan Skjelbred

Kommende forestillinger: t.o.m. 4. juni

Anmeldelse av: Kamilla Skallerud


 

Hele forestillingen foregår hjemme hos “paret”. Alt som er på scenen er to dører, en sofa, et piano og et skrivebord. Det dunkle lyset over publikum gjør at det hele føles mer intimt enn det i utgangspunktet er på Amfiscenen.Han” er en mislykket forfatter som bare sitter hjemme og skriver, “hun” er i mammapermisjon og vil skape et perfekt hjem. Vi skjønner fort at ikke alt er som det skal være mellom paret. 

 

Vi er vitne til konfrontasjoner og krangling, og bare venter på at det skal smelle. FOTO: Øyvind Eide

 

Det er noe med spillestilen jeg ikke helt forstår. Replikkene blir sagt i en rar stakkato rytme og virker på en måte ganske følelsesløse. Likevel er det så mye følelser involvert at vi bare venter på at det skal smelle. Forestillingen byr på familiekriser, sjalusi, håp og savn. Følelsene tar overhånd, og det blir en ganske brå og uventet avslutning. 

Teksten er tung og dyster, men likevel får de oss i salen til å le flere ganger, ofte av ganske absurde ting som da jenta plutselig har med en annen mann hjem. Forestillingen er høyst dagsaktuell og forteller en historie det er lett å relatere seg til om man har vært i et vanskelig forhold. Det at de har klart å trekke inn humor underveis, gjør forestillingen mer tilgjengelig og litt lettere å forstå. 

 

Det blir en overraskende avslutning… FOTO: Øyvind Eide

For å være ærlig, syns jeg Fosse kan være vanskelig å forstå hvis man bare leser bøkene, men regissøren bak denne oppsetningen har gjort noen grep som får oss til å skjønne hva som skjer mellom linjene. Stykket føles på ingen måte så tungt som det i utgangspunktet er. Jeg mener dette er en perfekt inngangsport til ungdom som er nysgjerrig på Fosse sin dramatikk. Jeg fikk ihvertfall veldig sansen for dette stykket, og gleder meg til Den internasjonale Fossefestivalen som arrangeres for første gang på Det Norske Teatret høsten 2019!      

Det Andre Teatret

Hva er det med Det Andre Teatret som gjør at folk som ellers ikke ser teater strømmer til? Hvordan klarer de gang på gang å lokke til seg unge mennesker når større og mer etablerte teaterscener sliter med å nå denne målgruppen? Denne våren har jeg sett tre ulike forestillinger på teatret, og jeg tror jeg nærmer meg et svar.

Here we go! Plakat fra Det Andre Teatrets hjemmeside.


Tittel: Kongen på haugen, Olli Wermskogs Improvors og Dance On/Dance Off

Tid og sted: Det Andre Teatret, våren 2019

Kommende forestillinger: Sjekk ut Det Andre Teatrets program HER!

Anmeldelse/innlegg av: Helge Langerud Heikkilä


Salen til den knøttlille Intimscenen er fylt til randen av ivrig teaterungdom. For folk i salen er unge, og det gleder oss å se. Vi får servert saft og smågodt i det vi setter oss på plassene våre. Kongen på haugen har et enkelt (men ganske forvirrende konsept): man skal finne ut hvem som er kongen på haugen. Eller rettere sagt hvilke show som er kveldens beste. To ulike grupper skal konkurrere i å presentere det beste konseptet, som de deretter spiller ut.

Publikum skal stemme på hvilket konsept, eller show om du vil (ikke utførelsen av konseptet), de vil ha med videre til “neste gang”. Det kule er at hvem som helst kan melde seg på med et konsept til et nytt show. Svakheten er at det er forvirrende å skulle stemme over show-konseptet og ikke på hvilke gruppe/aktører som er morsomme denne kvelden. Resultatet blir derfor litt underlig. Kongen på haugen hadde sånn sett vært mer moro om man lot være å kåre en vinner, eventuelt om en jury gjorde dette.

Denne kvelden fremstår begge konseptene litt for kompliserte til formatet. Improvisatørene blir jagende for å rekke alt. Det er synd, for de er veldig morsomme når de først tar seg tid. Det er lett å heie på nye konsepter og ideer, men Kongen på haugen trenger nok en del mer tid før det virkelig sitter.

Vi tar en tur til Den Andre Cafeen, drikker en øl og blir grepet av stemningen. Før vi vet ordet av det sitter vi i salen klare for Olli Wermskogs Improvors. Vi har tidligere sett julevarianten (som du kan lese anmeldelsen av HER!). Konseptet er det samme og det svinger skikkelig. Teaterungdom.no elsker Olli Wermskogs improvors!

Det  er ikke uten grunn at Olli Wermskogs Improvors ble vinner av Humorprisen 2018 for Årets sceneshow indie. FOTO: Det Andre Teatrets hjemmeside

Ny dag, nye muligheter. Dance on/Dance off er en improvisert dansekonkurranse med improvisatører og dansere. Igjen skal det kåres en slags vinner og det er publikum som bestemmer. Resultatet er slik man kan forvente: ganske rart og ganske gøy. Jeg får en følelse av at det å skulle være morsom står litt i veien for både danserne og improvisatørene. Det virker ikke som om de tar oppgaven med å lage dans på alvor. Da blir hele premisset litt feil. Konkurranseaspektet burde kanskje heller være å lage den morsomste dansen, ikke om å gjøre å lage den beste (slik det blir presentert). Uansett, ønsket om å også fremme dans på Det Andre Teatret er jo gøy. Så får man heller tygge litt på om dette er måten å gjøre det på…

Innlevelsen er det ingenting å si på. FOTO: Det Andre Teatrets hjemmeside

På kort tid har jeg sett tre ulike forestillinger på Det Andre Teatret. Olli Wermskogs improvors står igjen som min soleklare favoritt, mens forsøkene på å skape nye konsepter kanskje ikke er helt ferdig utviklet. Det jeg uansett sitter igjen med er den gode stemningen på teatret, det unge publikummet og villigheten til å prøve nye ting. Dette er suksessfaktorer som har vært med på å bygge opp Det Andre Teatret og som gjør at de til stadighet holder seg relevante og ungdommelige. De står ikke fast i sin trygge form, men leker og leter etter noe nytt, morsomt og lekent. Så får heller kvaliteten på hver enkelt forestilling variere litt, det gjør egentlig ikke så mye.

SEKS

Har du savnet SKAM? Liker du Lovleg? Da burde du vært på Dattera til Hagen på mandag. To russejenter har nemlig klart mesterstykket å lage kul ungdomsrealisme i teaterformat. SEKS er forestillingen som beviser at ungdommer kan og bør lage teater!

 

SEKS inviterer inn i den nære relasjonen blant venner og kjærester. FOTO: Jacob Nasseri

Tittel: SEKS
Av: Ina Marie Nåmo Rønning og Sara Wist Tangenes
Tid og sted: Dattera til Hagen, 2. etg, 13. mai 2019
Medvirkende: Sara Wist Tangenes, Ina Marie Nåmo Rønning, Tone Skaarseth Rørvik, Tuva Saugstad Karlsen, Magnus Høvre Gimnes og Sjur Vatne Brean
Kommende forestillinger: Forestillingen er ferdigspilt
Anmeldelse av: Mari Noodt


 

Det er satt ut stolrader i baren oppe på Dattera til Hagen. Billettprisen er latterlige 20 kroner. Idet vi kommer inn er 90% av setene okkupert av rødruss med en øl i hånda. Stemningen ligner den vi finner på Det Andre Teatret. Det er lunt, ungt og uhøytidlig. Dramatikerduoen Ina Marie Nåmo Rønning og Sara Wist Tangenes introduserer oss for kveldens forestilling, som er basert på hele ensemblets improvisasjoner. De er herlige og har full støtte i publikum. Medruss, venner, familiemedlemmer og teaterungdom.no heier på dem fra første stund.

 

Vi møter en vennegjeng på seks. To av dem, Herman og Tiril, er kjærester. Gjengen møtes på bar for å planlegge hyttetur. Det er øl og musikk og vanlige samtaler om politikk, skole og sladder. Herman er forsinket. Det kommer etterhvert fram at det er dårlig stemning hos kjæresteparet… Har Herman forgrepet seg på Tiril? Det blir opphetet diskusjon mellom vennene. Hva er definisjonen på rett og galt? Hvordan forholder man seg til gråsoner? Hvordan snakker man om overgrep? Fra sideveggen er vi vitne til det hele.

 

Forestillingen tar opp vanskelige temaer som overgrep i forhold. FOTO: Jacob Nasseri

 

SEKS er et nokså ordinært titteskapsteater. Publikum er den fjerde veggen. Vi er kun observatører og får titte inn i situasjoner. Enkle endringer i lys og musikk angir skifte i tid og sted. Spillestilen tar utgangspunkt i de naturlige samtalene og handlingene i en vennegjeng. På grunn av det intime scenerommet, kan skuespillerne tillate seg å vektlegge ørsmå nyanser i dialog og mimikk. Publikum ser hvert blikk og hver muskel-trekning. Som i et nærbilde av Noora eller Isak. De seks fantastiske skuespillertalentene skaper en helt spesiell troverdighet i spillet. De står overraskende trygt i rollene, og viser en enorm lekenhet i samspillet med hverandre.

 

Det er ingen andre enn dem som kan lage denne forestillingen. Det er bare disse unge talentene som kan lage ekte ungdomsrealisme. På samme måte som ingen etablerte skuespillere kan spille i SKAM. Det er ungdommene selv som har den rette kompetansen til å bære og uttrykke sine følelser, samtaler og utfordringer. Det er nettopp den ufiltrerte og nære tilnærmingen som skaper magi! SEKS har hele pakka og jeg spår en lysende framtid for hele gjengen.

 

SEKS er en fortelling av, med og for ungdom! Ekte “ungdomsrealisme”. skriver vår anmelder. FOTO: Jacob Nasseri

 

“Jeg forstår ikke hvorfor ikke flere gjør dette”, sier Sara. Jeg håper alle spirende teatertalenter der ute tar det til seg og er like modige som henne og resten av gruppen. Bransjen har så godt av uredde og ærlige unge stemmer som vil lage gode forestillinger. SEKS er helt klart et høydepunkt for meg denne våren og det er skikkelig trist at jeg ikke kan anbefale den videre.

Lazarus

Det er en festaften utenom det vanlige på Det Norske Teatret. Alt er større og mer ekstravagant. Foajeen er smykket med lilla løper, matchende lys og store plakater. Vertsskapet tilbyr Ziggy-ansiktsmaling og fotoshoot foran glitrende bakteppe. På etterfesten serverer de bobler og burger til alle frammøtte, med Mariann Thomassen som DJ. Det er ikke spart på noe når de skal hedre legenden David Bowie.

Er rockeren Valentin (Petter Vermeli) en hallusinasjon? En venn? Et bindeledd mellom verdner? Lazrus skaper mange spørsmål, og gir få svar. FOTO: Erik Berg


Tittel: Lazarus
Av: David Bowie og Enda Walsh
Tid og sted: Det Norske Teatret, Hovudscenen, 11. mai 2019
Regi: Anders T. Andersen                                          Scenografi og kostymedesign: Kleiva&Myrtvedt
Lysdesign: Torkel Skjærven                                      Videodesign: Boya Bøckman
Koreografi: Belinda Braza                                         Originale orkestreringer og arrangement: Henry Hey
Musikkansvarlig: Adrien Munden                             Kapellmester: Svenn Erik Kristoffersen
Medvirkende: Joachim Rafaelsen, Petter Vermeli, Heidi Gjermundsen Broch, Hans Rønningen, Mimmi Tamba, Catharina Vu m.fl.
Kommende forestillinger: I spilleplan t.o.m 12. desember 2019
Anmeldelse av: Mari Noodt


 

Lazarus er en broadwaymusikal fra 2015, som nå får sin norgespremiere på Det Norske Teatret. Sammen med dramatiker Enda Walsh, har David Bowie skrevet en forestilling om Thomas Newton og hans alkoholisme, savn, kjærlighet og drømmer. Lazarus er musikalen om et fortapt vesen, fanget på jorda i sin egen elendighet, fortalt gjennom legendens sjelfulle musikk. Mange har nok allerede sett parallellen til artistens eget liv i fortellingen om Newton. I oppsetningen er det også gjort et poeng av at hovedkarakteren skal ligne Bowie mest mulig, både i utseende og gestikulering. Det er ikke til å unngå å se på Lazarus som et frynsete portrett av artisten selv.

 

Joachim Rafaelsen gir oss alle de sære og velkjente Bowieuttrykkene i sin tolkning av Thomas Newton. FOTO: Erik Berg

 

Tross brodwaystempelet er det lite i forestillingen som minner om de klassiske musikalene. Lazarus er etter min mening en god blanding av teaterkonsert og syretripp. Helst skulle jeg ønske at de rendyrket det første… Forestillingen er bygget opp av flere lag. Både dramaturgisk og rent visuelt. Scenen er delt opp av ulike vegger og tepper, som alle fungerer som lerret. På gulvet står flere TV-skjermer. Gjennom hele forestillingen vises det klipp fra filmer med Bowie selv, tidligere innspilte scener med skuespillerne og direkteopptak fra scenen. Ulike karakterer går inn og ut av scenen i tide og utide. Det er til tider vanskelig å skille lagene fra hverandre. Hva hører til nåtiden, hva er fortid, hvem ser dette, hvor kommer det fra? Ikke ulikt hovedkarakterens egen forvirring.

 

Thomas Newton, mesterlig spilt av Joachim Rafaelsen, hallusinerer og drømmer. Han klarer ikke skille det virkelige fra fantasien, han fanges i sin egen galskap og roper ut “get away from me!”. I likhet med Newton sliter også jeg med å finne sammenhengen. Alle lagene glir over i hverandre og ender i en litt for stor gryte av meningsbærere. Jeg skulle ønske de ikke måtte fortelle en historie, men heller rendyrket teaterkonserten. For jeg elsker sangsekvensene! Jeg elsker alle bildene de skaper, med lerretene, skjermene, skuespillerne – alle lagene! Ensemblet synger med sjel og med karakter, og gjør ære på Bowies musikalske univers. Spesielt imponerer Mimmi Tamba og Joachim Rafaelsen med sin tilstedeværelse og stemmeprakt. Det musikalske aspektet av denne forestillingen hyller jeg! Det er når musikken stanser og dialogen starter jeg mister tråden.

 

Sangprestasjonene i Lazarus imponerer vår anmelder. FOTO: Erik Berg

 

Vi klarer ikke helt å finne ut om vi skal klappe etter sangene eller ikke. Det er noe i overgangene som ikke helt sitter. Etterhvert ledes vi av Petter Vermeli i rollen som Valentin. Det fungerer greit, men jeg klarer aldri å plassere han i universet. Hvem er han? Kan han se oss? Er vi med i hallusinasjonen? Det går i surr for meg. Jeg forsøker heller å ikke lage mening av alt og heller flyte med. Det fungerer sånn nogenlunde, og er nok mitt beste tips til kommende publikummere. I tillegg til å lese litt om forestillingen i forkant – for eksempel i det enorme programbladet.

 

Jeg tror opplevelsen av Lazarus, i større grad enn ellers, er generasjons- og interessebetinget. Mine foreldre, som har et naturlig sterkere forhold til David Bowies musikk og karriere, vil nok se flere referanser og poenger enn meg. Det vil også en blodekte Bowiefan. Kanskje går historiefortellingen over hodet mitt av den grunn. Det er allikevel en spesiell og storslagen forestilling som beveger seg mellom det dype, dystre og det ekstravagante, fargerike, og med et fantastisk musikalsk uttrykk. Det kan vi takke en av verdens store stjerner for. Og nettopp derfor vil jeg anbefale Lazarus – For det er en verdig hyllest av en stor legende.

Barokk bevegelse

4 korte forestillinger. Barokk. Barokksolistene. Lek, fest, farger, flammeslukere og hoffdans. Operaen inviterer til storslagent opptog når de har premiere på Barokk bevegelse. Jeg har aldri vært med på noe lignende!

Vespertine er Barokk bevegelse sitt naturlige høydepunkt. Vakkert og elegant til fingerspissene. FOTO: Joerg Wiesner


Tittel: Barokk bevegelse

Hvor/Når: Den Norske Opera og Ballett, Hovedscenen 6.april. Premiere

Forestillingen består av verkene: Resonance – Koreografi/konsept: Garrett Smith. Bout the imperfect pearl – Koreografi/konsept: Melissa Hough. How did I get here… – Koreografi/konsept: Cina Espejord. Vespertine – Koreografi/kostymer: Liam Scarlett

Musikalsk leder: Bjarte Eike

Ballettsjef: Ingrid Lorentzen

Produsent: Mimi Cejka

Medvirkende: Nasjonalballetten og Barokksolistene

Kommende forestillinger: Forestillingen er ferdigspilt

Anmeldelse av: Helge Langerud Heikkilä


Det er det enorme omfanget som slår meg i bakken. Operaen kan fest! Hele Operaen er pyntet. Ute på operataket er det gjøglere og leken folkelig musikk. Her er akrobater, flammer, trommer og moro. Publikum svermer til, ler og hojer. Når jeg klarer å rive meg løs fra opptrinnet og går inn dørene til foajeen møtes jeg av nydelige dekorasjoner og hoffdans. Utenfor er det folkelige, innenfor det adelige. Her er vakkert felespill, hoffdans og man kan ta seg en makron om man ønsker. Vi får også et lynkurs i etikette fra den lille scenen her inne. Fantastisk! For en fest!

Velkommen til fest. FOTO: Teaterungdom.no

Dekorasjonene og klassen inne konkurrerer med lekenheten og showet ute. Begge deler fungerer som magneter, jeg vil få med meg alt. Introduksjonen fra scenen fungerer strålende som et samlende bidrag som lander showet før selve showet inne på hovedscenen. En ting er sikkert, dette er en fest etter min smak. Snapchat har gått varmt i hendene mine. Allerede før forestillingen har begynt er Barokk bevegelse en suksess.

For dette er en forestilling, eller rettere sagt fire. Fire unge fremadstormende koreografer under 35 (kjempekult, Teaterungdom applauderer) har laget dans til barokkmusikk. Tre urpremierer og et gjensyn med en gammel favoritt fra 2013. Og de gamle er eldst, slående vakre Vespertine må sies å være det naturlige høydepunktet. 34 år gamle Liam Scarlett lykkes i å skape en ro på scenen hvor estetikken underbygger bevegelsene og musikken i en perfekt harmoni. Verket har en ro og trygghet som gir publikum tid til å lene seg tilbake i setene og bare nyte. Skjønnheten er slående.

Det er på Hovedscenen forestillingen blir vist, men det som virkelig sitter igjen er festen ute på taket og i foajeen. FOTO: Teaterungdom.no

Stramme linjer med fektingens presisjon og retning møter oss også på Hovedscenen denne kvelden. Vi får vår andel Vivaldi og en ballett om demens. Sannheten er at det meste inne på scenen blir forglemmelig. Ikke fordi det er dårlig, men fordi rammen rundt er så ekstraordinær og magisk. Jeg kommer ikke til å glemme den korrekte måten å hilse på i hoffet, heller ikke flammene på operataket. Smaken av makroner leker i munnviken og lyden av barokkmusikk sitter i. Det er en fest på Operaen, og Operaen beviser at de kan fest!

Mortgage

Mortgage: Galning, morder, scene manager. Mortgage: En kort fortelling om det voldelige og elendige livet til Beatrice Gunta Mortgage. Mortgage, en gjesteforestilling på Grusomhetens Teater. Mortgage, en fasinerende og sterk teateropplevelse.

VISUELT: Scenografi, lys og lyd skaper et mektig og kraftfull scenebilde. FOTO: Robert Golden

Tittel: Mortgage
Tid og sted: 
Grusomhetens Teater, torsdag 25. april
Av: David Glass ensemble og Created a monster
Regi: David Glass
Medvirkende:
Briony O´Callaghan, Francois Testory og Simon Gleave.
Kommende forestillinger: Forestillingen er ferdigspilt.
Anmeldelse av: Stine Sørensen


 

Mortgage er et samarbeid mellom «David Glass ensemble» og «Created a monster», originalt basert i England. Med sin grunnstein i preformance-kunsten har de denne gangen latt seg inspirere av Artaud´s «Theatre of Cruelty», og ganske passende gjestet vårt eget Grusomhetens Teater i Oslo. På scenen står det tre personer som leverer en time med intenst og fysisk skuespill, fylt med tankevekkende tematikk og nådeløse uttrykk.

Et lydspor av skrik og jamring fyller rommet når vi trer ned i salen. Bakerst på scenen henger det et transparent stykke plastikk, og på sidene dingler kjettinger. Sukkerbiter ligger dandert på gulvet. Det er mørkt, og inntrykket er slående skremmende. Inn kommer skuespillerne. Briony O´Callaghan sitter i en rollestol, med et manisk smil og blod på kropp og klær. Hun er Mortgage. Francois Testory og Simon Gleave klamrer seg til hverandre, kledd i røde kjoler og med isende blikk. De er doktorene.

 

GOD KJEMI: Skuespillerne har en fantastisk kjemi på scenen. FOTO: Robert Golden.

 

Mortgage har brent ned verdens siste teater. Nå er hun på asyl og skal helbredes med hjelp fra sine doktorer. Det er en spennende trio med karakterer vi møter, fylt med nyanser og utviklinger. Mortgage starter som en sinnssyk kvinne som knapt kan snakke, men gjennom smart historiefortelling og kløktige koreografier blir hun mer og mer bevisst på sine omgivelser. Doktorene er imponerende både fryktinngytende og komiske på samme tid. De utsetter Mortgage for sjokkterapi og tvilsomme behandlinger, men samtidig viser de også sin kjærlighet til henne. Etterhvert kan man begynne å lure på hvem som er den virkelige fangen på asylet.

 

Mortgage var en kort, men mektig opplevelse. Historien var stram og solid, skuespillerne var skremmende overbevisende, og lys og lyd skapte et fantastisk scenebilde. Skulle forestillingen eller «David Glass ensemble» og «Created a monster» dukke opp igjen på norsk scene, så er min varmeste anbefaling å sjekke det ut!